Livres & Magazines
now browsing by category
Livres
MULTI DICTIONNAIRE DE LA LANGUE FRANÇAISE
MULTI DICTIONNAIRE DE LA LANGUE FRANÇAISE
6 e Édition, Québec Amérique
Marie-Éva de Villers
CARSONISME n.m.
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
Technique picturale créée par le peintre québécois Charles Carson. Le carsonisme se caractérise par sa forme d’écriture picturale totalement unique, la transparence, la limpidité et la juxtaposition des couleurs.
Cet onomastisme, sa définition et l’exemple qui l’accompagne sont tirés de Gabriel Martin, Dictionnaire des onomastismes québécois: les mots issus de nos noms propres.
Historique du carsonisme : http://
ISBN 978-2-7644-2931-0
Dépôt légal: 2e trimestre 2015
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
HONORING HERO OF CREATIVITY, GRAND MASTER CHARLES CARSON
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
12 novembre 2015
LES HONNEURS RENDUS À UN «HERO DE LA CRÉATIVITÉ»
LE GRAND MAÎTRE CHARLES CARSON.
ART NEWS, FINE ART MAGAZINE, SINCE 1975
HONORING HERO OF CREATIVITY, GRAND MASTER CHARLES CARSON
« As Hemingway developed a new style of writing that is oft-imitated, never attained, Carson has created a new way of painting that takes a similar heightened position in the mainstream of contemporary art, a form that is universally accessible but impossible to be duplicated by another. A language all his own forever to be known as ‘’Carsonism.’’
Victor Benett Forbes, historien d‟art, écrivain et éditeur du «Fine Art Magazine» depuis 1975 et Charles Carson, Grand maître en Beaux-Arts, Lauréat du Prix «Hero of Creativity 2015» et Créateur du mouvement «carsonisme».
Dans le cadre de son 40e anniversaire (1975 à 2015) M. Victor Bennet Forbes et Jamie Ellen Forbes, historienne et éditrice ont tenus à honorer des lauréats dans plusieurs catégories du domaine des arts.
L’événement a été tenu à New York le lundi 9 novembre 2015 au nouvel édifice du Trump World Tower, 845 United Nations Plaza, New-York, NY. Pour célébrer les 40 ans de publication du Fine Art Magazine un seul artiste en art visuel a été sélectionné parmi tous les artistes américains et internationaux.
Dans la catégorie «Maestro of Art» le lauréat en arts visuels est : Charles Carson le seul artiste ayant occupé la première de couverture du prestigieux magazine à quatre reprises. Il est le seul à avoir réussi cet exploit en 40 ans. Le carsonisme sera donc à l’honneur une fois encore sur la page couverture du numéro de décembre 2015.
Le lauréat : Charles Carson, artiste canadien résidant au Québec, grand maître en beaux-arts. Il célèbrera prochainement ses 38 ans de carrière au Miami Art Show, au Spectrum, et à l’Art Basel de Miami de décembre-janvier et février 2015 et 2016.
Dans les catégories :
1. Hometown Hero : Richie Cannata
https://en.wikipedia.org/wiki/Richie_Cannata
a. Richie Cannata (born March 3, 1949) is an American music producer, multi-instrumentalist and studio owner. He is most notable for playing saxophone in Billy Joel’s band alongside Liberty DeVitto, Russell Javors, and Doug Stegmeyer. After leaving the band in 1981, he opened Cove City Sound Studios in Glen Cove, New York. Artists including Celine Dion, Billy Joel, Jennifer Lopez and Marc Anthony have recorded in Cannata’s studio.
2. Maestro of Art : Charles Carson
a. https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Carson
b. https://www.charlescarson.com
c. http://www.artacademie.com
d. http://carson.dictionnairedesartistescotes.com/
3. Art and Design Innovator : Christina Cox Museum Curator
a. Christina Cox, director of the National Museum of Catholic Art and History, with an exhibit of bronze angels by Dalí in 2003. CreditMarilynn K. Yee/The New York Times http://www.nytimes.com/2010/05/18/arts/design/18catholic.html?_r=0
4. Music : Dion Di Mucci
a. https://en.wikipedia.org/wiki/Dion_DiMucci
b. Dion Francis DiMucci (born July 18, 1939), better known mononymously as Dion, is an American singer-songwriter whose work has incorporated elements of doo-wop, rock and R&B styles—and, most recently, straight blues. He was one of the most popular American rock and roll performers of the pre-British Invasion era. He had more than a dozen Top 40 hits in the late 1950s and early 60s. He is best remembered for the 1961 singles, « Runaround Sue » and « The Wanderer », written with Ernie Maresca.
5. Gallerist : Ruth Ann Thorn
a. Women In Art, Ruth-Ann Thorn http://www.saltmanart.com/pdf/7-women.pdf
6. Art Book Publisher : Neil Zuckerman
a. Neil Zukerman, Art Book Publisher
b. http://www.zoominfo.com/p/Neil-Zukerman/1463733
7. Artists of the Year : Ed Heck
a. The World of Ed Heck
b. https://fr.foursquare.com/v/the-world-of-ed-heck/504b675ce4b0a294ba234ce3
8. Et Don Oriolo
a. Don Oriolo is known for his work on Felix the Cat: The Movie (1988), Coconut Fred’s Fruit Salad Island! (2005) and Felix the Cat Saves Christmas (2004). See full bio » https://en.wikipedia.org/wiki/Felix_the_Cat
L’artiste-peintre Charles Carson fait honneur au Québec, une fois encore, sur la scène newyorkaise cette fois. C’est toujours avec la même vitalité qu’il repousse les limites de son art.
Merci de votre collaboration
Yanik Gauthier Relationniste pour Charles Carson
438-495-0715
info@charlescarson.com
www.charlescarson.com
-30-
Comme suite à cette hommage de date récente, c’est avec grand plaisir que je vous fais parvenir l’intégralité de la publication originale (en anglais) du reportage paru en 2013 dans le Fine Art Magazine de New York, sous la plume de Victor Bennet Forbes, historien, écrivain et éditeur.
Cet article soulignait les «Heroes of creativity».
Fine Art Magazine – New York City,
USA – Winter 2012/2013
by Victor Forbes
VIEWING A CHARLES CARSON painting is akin to reading a Hemingway short story. A Clean, Well-Lighted Place comes to mind. Both are exquisitely sparse, expertly rendered. Immersed in a collection of Carsons in a gallery or museum is like having a full-length novel unfold right before your eyes. Indeed, the artist himself notes, “My painting is a spontaneous projection of that which I feel. I stand before my canvas like an author before his blank page.” Hemingway, of course, is an undisputed giant of literature while Carson is peaking in mid-career success. The legendary author is known, perhaps to his detriment, as a “man’s man” and the artist, in his way fits that mold. He is strong and confident, succinct in his manner on canvas and in person. Dedicated to his cause, he spares no effort to manifest brilliance in every brush stroke, describing his energy as emerging from an “unexplainable force, trance-like”, that causes one to surpass limitations. As Hemingway developed a new style of writing that is oft-imitated, never attained, Carson has created a new way of painting that takes a similar heightened position in the mainstream of contemporary art, a form that is universally accessible but impossible to be duplicated by another. A language all his own forever to be known as “Carsonism.”
Hemingway captured the popular imagination with a revolutionary sentence structure, almost militaristic in cadence, that somehow translated into stories of great emotional depth blending despair with valor, hopelessness with redemption, and great love with great loss. It is certainly a valid comparison to put these two side-by-side for indeed Carson is an undisputed master, a Maestro of his own form. An originator of a visual lingo that knows no bounds, the compositions soar as his spirit allows. Creativity flies, moving ever-onward, staving off unholy forces. Carson’s paintings strive for perfection like Hemingway’s sentences. There’s not a wasted word nor a misplaced droplet of color. Who paints like this today? Theoretically, it doesn’t matter. Not to Carson because he invented his own very specific mode of expression which involves a very personal creativity. His great gift requires great discipline. Putting the time in, often in solitude, expending the greater part of a 24-hour day painting. However, if science could shine a microscope into a person’s mind and examine his make-up, Carson would outshine many.
UP AND DOWN THE AVENUES, the buildings in New York City, (considered by many to still be the modern day capital of the art world) are decorated with the work of the world’s best-known artists: Stella, Lichtenstein, Oldenberg, Picasso, Kline, Indiana and de Kooning to name but a few. There are massive paintings and sculptures by these and many other all-time greats housed in lobbies, entrances, boardrooms, parks and offices. Attaining the heights reached by such stalwarts would seem to be the goal of most every artist who sets brush to canvas, chisel to stone or ink to paper. So much art has been created over the centuries that to be merely recognized is an accomplishment; to sustain a life of creativity is a triumph. To be hailed as an all-time great and have your work sell in the millions of dollars while you are still alive—that does happen, even if only to a very select group. There are a myriad of factors that contribute to entering into that realm, no singular formula. Often greatness is in the eye of the beholder, embellished by simple twists of fate, connections and timing. Pure talent, originality and depth of message will only get you so far. Bob Guccione said that it took a great leap of faith to see his artistic dreams come to life. “There was a time,” said a well-known dealer who has placed works in major museums, “when you could succeed just on the quality of the art alone, but today you could be the greatest artist in the world and if you don’t know the right people and have the right friends, you often remain unknown. You have to be a showman and a promoter on a much bigger scale than even in the day of Dali and Warhol, plus you now have to be technically savvy to capture the world market. The world got smaller. You have to be popular everywhere, not just New York, Paris or Spain.” Art is a product now, not just a creation. It needs to be marketed, auctioned and accepted by the mass media. The factors that bring recognition to some and lack of same to others are not simply intangibles any more. Such elements are taught more in business and marketing programs than in art schools. People studying art today are told by their professors to prepare to starve, to find other ways to use their artistic talents so they can earn a living. But if anyone said this to Charles Carson, he certainly wasn’t listening.
CREATIVE GENIUS
A language all his own forever to be known as “Carsonism.”
In the annals of art history, Carson certainly claims a portion of attention. “Nothing,” he says, “can resist the human will. Man must explore all facets of his freedom. The forces within us are instruments of overachievement.” The will to be one with the world, to belong to the stars and to the grains of sand came to him in the same breath. “The mountains, rivers and oceans, all that make up our universe are sacred places more precious than a golden altar.”
The origins of Carson’s style were formulated in the interior of the Catholic churches he visited as a boy. Whether situated in a rich parish or a modest village, the buildings were reflections of baroque tastes dictated by centuries of religious architecture. “It was required,” notes the artist, “that the House of God be the shiniest and most sumptuous of all.”
This decor provided Carson’s first aesthetic feelings and discoveries. These edifices of stone and glass planted the seed of a dream, of a vision of beauty. Where else could a young boy view the transformed light of the sparkling stained glass windows or admire the amazing talent of the artists who sculpted the statutes and painted the images of the Way of the Cross? For Carson, even Sacred music has often consecrated artistic vocations. Silence and contemplation played a subliminal role in creating strong, lasting images.
“As a young child, I attended the religious ceremonies. I observed everything—the “trompe-l’oeil” paintings, the priestly garments embroidered in gold, the gathered crowds. I recall these things to this day with emotion. I was already under their spell when I passed through the heavy church doors. I had a precocious awareness of symbols – dipping my index finger in the fountain made me feel pure and legitimized. For what purpose you may ask? To enter a sumptuous treasure trove. To feast my eyes on everything shiny, the dancing flame of the lanterns, the candelabras. Mingled with the odor of melting wax from the candles, floating in the air, the scent of incense…”
Depending on the hour of day, the light from the exterior would bounce off the plaster saints, bringing their glass eyes to life. The angels of the stained glass windows would become animated. He was transported to another world. “Obviously, only today can I measure the impact these events had on my imagination, in a sublimated and softened memory.”
It is these memories that have served as the basis to create a new style — a completely new pictorial language — that makes an appearance on the scale of artistic values in a way that has nothing to do with the current directions, genres or styles that are mostly found in today’s or any day’s art market. Born in Montreal in 1957, Charles Carson has been devoting himself entirely to his art since 1983. Over the years he has participated in numerous exhibitions in Canada, the United States, Europe, Asia and South America. At the age of 33, Charles made his own discovery of Latin America and lived in Columbia for nearly 10 years. Here he produced extraordinary and exotic works, yet he always retained his sensitivity, depth and vivacity, as well as the dynamic range and variety of composition. Yet his paintings still hint at the winters of his youth — those gray storm-clouds that visit his works and give them a striking three-dimensional feel. “Although born in Montreal, I spent many years living in remote country settings where.
“Today I am no longer preoccupied by the foibles of life. To the contrary, I allow myself to go with the flow and to let my imagination run free. It is the best way to face life.”
I pursued my chromatic search before moving to South America. I wanted to live new experiences, artistically as well as culturally. I developed a passion for skin-diving and gained artistic inspiration from scenes on the ocean floor, from the multitude and variety of colors to the cathedral light produced by the sun piercing the ocean surface. One day, I nearly lost my life during a skin-diving expedition. The whirlpool that nearly swept me away did not affect my love for open water.”
Be it the roar of an ocean or the flow of a river, the excitement of the potential danger manifested in broad strokes of the pallet knife, in blue sheaves and successive waves, to form the pictorial theme of a marine scene in the Carsonism or mosaic movement.
What creative energy !
“…one must recognize the undeniable talent of Charles Carson for his exceptional sense of chromatic harmony: his blue inspires dreams, his red surprise the eye, his yello illuminates the heart…”
“A chromatism that is at once harmonious and audacious, a play of transparencies and depths, dynamic composition and a continually renewed sense on innovation. Here is the winning recipe that propulses the artist from one success to the next.” /2003
Arévik Vardanyan, Advisor in art and museology
Influenced through his admiration of van Gogh, Cézanne and Turner, at thirty-three, Carson spent time in Latin America where the spirit of inspiration gleaned from Columbian and other landscapes led him to a new personal era of expression through his imagery. Carson made a name for himself there, where he held numerous exhibitions and developed an amicable relationship with Fernando Botero. While many native artists left for Europe and America in search of fame and fortune, Carson found international recognition from his stay in South America. The influence the painters, topography and people of Colombia exerted upon the young Carson, and the vibrant and ancient culture that he absorbed, is evident in much of his work today.
In recognition of his contribution, a life-size statue of the artist in bronze has been on view in a major Cartagena public building since 1997. He also created a monumental mural entitled El Caballo del Mar for the main hall of Cartagena’s principal airport, and he executed another mural entitled Yo hice lo que tu querias for the Church in Santo Domingo (a renowned Heritage Monument).
Carson’s travels were the impetus for his deep feelings regarding the social and ecological problems of today’s societies. His fascination with and love of nature occupies a primary place in his creations. A major turning point in his work were tropical scenes combining colors usually associated with a Caribbean sunset.From this starting point, he produces even greater depth and power than would seem conceivable from the paint. What technique manages to get such verve from color, and yet such detail? Again, it can only be described as “Carsonism.”
There is one constant in all of the analyses and for each of the experts and art historians and it is this: Carson’s work generates energy, an unparalleled “joie de vivre” which is reflected in a mastery of forms and transparency of colors.
His physical control is always evident and he paints in bold strokes of incredibly vibrant color yet with a delicacy and intimacy that touches an emotional chord in the viewer. The making one of the strength and softness is the basis of the resultant beauty. This masterful technique has gained the artist a legion of collectors and admirers internationally and his works are sought after by serious collectors around the world.
What is especially interesting and exciting about Carsonism is the fact that he was determined from the onset to contain his desire to be recognized as an exhibiting artist until he was confident that his body of work — from the very beginning — would be unique in a world where imitation, appropriation and other flattering forms of self-indulgence were and still are rampant. Carson’s approach was like that of a monk, or a martial artist in training who would not come out to do battle until totally confident that the results would end in victory. Of course, there are no guarantees in this life of anything, yet Carson took that leap of faith, based upon years of study, trial and error and inspiration.
Early in his career, the artist employed traditional techniques, gaining inspiration from his environment. His early figurative works left him unsatisfied and he started to lean towards a semi-figurative and extremely personal style of painting. This technique, along with his unique pictorial language rapidly affirmed themselves and his talent was revealed with each new creation.
The artist produces extraordinary works that exhibit sensitivity, depth and liveliness, as well as dynamism and variety of composition that characterize his work. “From an early age, I was in search of other sources of inspiration. I was born with a personality that was exuberant, imaginative and inventive. My inherent curiosity instilled in me the desire to delve beyond a simple explanation of how something worked. My persistence helped me to find answers to many questions – not necessarily the best answers or those that were for my own good.
Carson’s imagination led him to a sense of a place beyond, higher, farther, deeper. He was seeking out a unique destiny with other universes to discover. Hence his fascination with the underwater life, so evident in many of his paintings and other universes perhaps yet to be discovered. His goal was to create a life for himself as an artist that was not subject to anyone’s authority. Refusing to follow a predetermined path, he greatly preferred the unknown.
In international art exhibitions, Carson’s work stands alone. His stalls are sanctuaries in which he and the viewers can escape to a tranquil place, inhabited with a realistic presence of the aforementioned storm clouds but marked with a placidity, a bouquet if you will of sweetness and softness. The flowers, the fish and the birds are created with a power reflected the divinity of their creation, represented by an artist who considers it his right to transform a concrete image of the eye into something different guided by his innate sensitivity and an artistic gift that allows him to incorporate into his works personal feelings, to share his universe of color, dreams, thoughts and emotions.
Carson says, “The art of painting is to forget the subject matter; it no longer exists, relegated to the shadows, lights and reflections of color.” van Gogh may have said the same thing. They both take the reality of a scene and transform it into their own very specific concoction that somehow, when put together, is a coherent, emotional and brilliant force. Watching Carson at work is like watching a tiger in his natural habitat. Stalking his prey, the artist is firm in his quest. The quest being perfection, that is to make something, lterally out of nothing that has an impact on one’s emotions and beyond that, to get the world to recognize his creations as valuable entities in the continuum of art history. It may be legitimately asked, how many artists are so instantly recognizeable that critics had to come up with a name, i.e. a school of thought even, for the produced work. That Carsonism has caught on is not just a freak show or the work of a great publicist. The fact is he has taken all the schools that have come before him, blended them into his subconscious and developed his art form.
Carson is far from one-dimensional and a follower of no one. He would not exhibit a single painting until he was certain he had created an approach that could only be attributed to him. It came after years of contemplation, hours of experimentation and decades of polishing a format that came to be known as Carsonism. How many artists are so attached to a style that the world recognizes it by the artist’s own name? Was there an artist named Impression? Or Modern? No. Carson created his style, his language and whether it was because he was ostracized in gym class for lack of athletic ability, or because his family didn’t send him to a fine art finishing school, or whatever the reason, Carson put himself in front of that blank canvas, or whatever else he was working on, and made it resonate with his own words. It’s a language we all can understand, no matter the country of our origin and it is a lot easier to communicate internationally in this manner
Carson a discovery … “Carsonism”, 1992
“In my capacity as art expert and historian, it has given me great pleasure to examine a significant quantity of the artist’s paintings. I was struck by their freshness, dynamism and rhythm — the freshness and vivacity of the palette, the dynamism and diversity of the compositions, the rhythm that animates each segment of his paintings, much like the best jazz piece whose sense of improvisation opens up the instinctive structure of the melody and animates it with its syncopated syntax. If one prefers, it can be compared to a Scarlatti sonata or a Vivaldi concerto whose variations and modulations define the structure and subtlety of the piece.”
Carson gives his paintings a depth that makes the best demonstrations of perspective pale in comparison…
none of contemporary art’s well known “isms” seem appropriate and I must resign myself (with great satisfaction I might add) to naming this new movement: CARSONISM !”
Guy ROBERT, (1933-2000)
Founder of the Musée d’Art Contemporain de Montréal, art historian, writer and editor,
author of an analysis in which “Carsonism” was described in glowing term. “Carson to the ism”.
“Hero of Creativity” – Let the next writer come up with a better catch phrase, for now that is a standard they have to top.
What Carson has done is invent an approach to life that is that of a warrior wielding a paintbrush for a sword, A ninja in paint. His mannerisms are disciplined. There is no waste or obfuscation. Everything is crystalline. Shining, bright and brilliant, even in the way he operates the front end of his business, travels to exhibits, sets them up, prepares the wall space of an exposition so that every inch is maximized. He is not going down without a fight and every aspect of his creativity is measured.
Hemingway’s sentences are short and sweet. Could he write like Fitzgerald or Faulkner or Steinbeck? Maybe. Pollock could draw. He could render so that when a fool looks at a drip masterpiece and says, “My kid could do that,” well maybe. But he certainly couldn’t knock out a realistic charcoal passable sketch which gave Pollock credibility with the so-called cognoscenti.
Therefore one might ask, could Carson create in another manner? Maybe is the answer again. But it is clear he never wanted to be anything other than an original. What is true about Carson and many other great artists is that they put the time in, often in the deepest of solitudes, to accomplish their vision. This is the part that is most daunting for a human being. Have you read that the author of numerous best-sellers, Harold Robbins, with all the money he needed, had one room painted in his home totally black, with only a desk, typewriter and single pointed spotlight attached from the ceiling to shine over his shoulder onto the matter at hand, in his case words on paper? Carson’s fierce spirit of determination and invention is akin to this. Even the small paintings—not to be confused with a minor work because none of Carson’s work can be deemed minor — contribute to the thematic line of his vision. The point may be not only to create a new language, but to say something in it by taking the alphabetical fragmentation of each word and making them into a coherent statement of power. An artist uses various tools to perform such a task and Carson’s experiments (successes and failures) with glass and kilns and explosions and his years of sitting in Catholic churches as a youth in rich and poor parishes of his native Quebec and being enthralled by the imagery and refractions of light on and through the glass are well-documented.
It is an artistic and creative fact of life that Carson goes about his work with a precision that is almost unfathomable.
Carsonism came about through his adaptation of the aforementioned media into application by brush on canvas. Not since Pousette-Dart has anyone done this with such power and coherence. While Pousette-Dart built his paintings up with oil, sometimes over the course of 30 years, and created embryonic universes within and without the rules of art — brilliant universes of revolving natural forms that from a distance as well as from up-close reveal secrets of creation unknown to most mortal men — Carson, in devising his approach, takes a similar path to a similar result with a voice all his own. In addition to his soulful work, what I loved best about Pousette-Dart comes from a story his wife Evelyn related just before his one man show at New York’s Metropolitan Museum of Art.
“Richard told the curator that if his banner outside was one inch smaller than Picasso’s, they could forget about the show.
How did you grow into becoming an artist?
I did not attend a fine arts school despite my desire to do so. Neither my family nor social environment fostered such pursuits.
Regardless, this did not inhibit my perpetual search for a pictorial language.
The “still life” paintings that I was working at during this time were academic exercises. The subject matter was of little importance. These studies allowed me to explore space and depth, two elements that would be crucial to my future work.
I was also doing glass etching with a diamond tip. By superimposing layers of glass, I produced the three dimensional effect that I was looking for. I experimented with various processes, including: collage, copper, paint and grass. The inspiration came from my discoveryof the magnificent Lalique crystal in Europe.
Although this creative technique was received positively, I was not through searching. I continued to perfect my technique for juxtaposing colors, using acrylic to create vivid abstract forms. On a linen canvas, I spread pieces of colored glass, complemented by strokes of acrylic to create an impression of haut-relief. Then, to make the colors explode, I highlighted them with an ultra bright lacquer. I was fascinated and seduced by the art of the master glassmakers of Murano and to emulate their artistry, I heated huge, multi-level ceramic ovens, created moulds and inserted my glazed pieces at a temperature of 2,000 to 3,000 degrees.
What kind of artist tools did you employ?
I desperately wanted to reproduce with paint, the textures, forms and transparency of stained glass windows. I used oils, acrylics, pastels and charcoals in my artistic process. All recovery areas served to advance my experimentations for adherence and durability.
I spared no effort during these years of experimentation with special effects and contemporary art. I would drop bags of paint from the roof of the house and rush to see the splatters they created on the sidewalk! Or I would use a drill to spin a panel I had coated with different colors of acrylic paint. Not to mention the balloon filled with paint that I would burst over a canvas… I even used an old bicycle wheel to spread colors on a canvas to see the effect it produced.
Once, I nearly burned my house down experimenting with a special lacquer. This misadventure brings a smile today. I learned that paint and fire do not make good partners. In my efforts to recreate the “Murano effect”, the wooden roof of my studio as well as the work in progress were reduced to ashes.
This incident, as is often the case with fortuitous scientific experiments, allowed me to perfect a mixture of glass and epoxy finished with a blowtorch.
I lost count of the number of plaster moulds that were sacrificed for the cause. Not to mention the kilos of glass tiles used during the mosaic experiments. Since those days, I have used an acrylic paint that is more malleable for the textures, dries more quickly and allows for multiple layering of color. My first subjects were bouquets of flowers, done in an abstract style.
For me, the message necessarily had to be communicated with the proper tools. I strove to find a language that was personal. It was both a quest and a challenge.
MOSAIC MOVEMENT
“Charles Carson’s painting is divided into two approaches which are both distinct and complimentary. One was even named Carsonism by some art critics and historians. This approach is not easy to describe, but generally speaking it is composed of an infinite succession of slightly oblique strokes which, on the surface, add maximum energy to our perception of theme and subject, with the whole being animated through subtle transparencies which are quite sensational, creating an impression of depth and color. It’s like an incessant flow of particles — all the same size — which sweep the paint with fascinating, even disconcerting regularity. Carson’s second approach is simply that of mosaic. As its name suggests, we find a fragmentation of form and surface characteristic of the mosaic style. In both instances the artist endows the surface of his canvasses with great energy, creating an altered state in which his powerfully metaphorical universe is expressed.”
Robert Bernier, art historian
Magazine Parcours, The Advisor of Arts – Winter 2004
While nowhere nearly as famous or collected as Picasso, at the recent Armory art fair, the Poussette-Dart’s were flying off his gallery’s wall at about $400k for a 30” x 40”. Mid-show, I heard the dealer call Evelyn asking for more.
That, say more than a few scholars and critics, is how it will be for Carson. He is young enough to attain that level; also skilled enough and also original enough. He’s going to France for three years to concentrate on making museum pieces and they will have to think hard to come up with better a headline than this: “Carson to the ism” and “Hero of Creativity.” Let the next writer come up with a better catch phrase, for now that is a standard they have to top.
Whether fighting off the gym class bullies or working his way out of a cylindrical spout of water in which he almost drowned, Carson’s paintings show a power that opts for life. In the Carsonism pieces, he recreates natural scenes with deconstructionist vengeance, the three dimensionality of his minute dollops of sculpted paint surround the spaces, fill the emptiness. That’s Carson to the ism. Clean, well-lit. Fully functional but esoteric.
“Oh, there’s a bird amidst all that,” a viewer would note. Or a fish. Or a reflection from light cascading to the depths of the sea or a natural burst of energy from a trip up the Amazon. Carson has been there and done that and the main thing is that he gives these scenes, these segments, these minute conglomerations of acrylic a glazed energy so that when they are combined into one unit you see exactly what he wants you to see. The veil is opened, but the real question is: “to what?”
That’s where the art critics come in. They know and they have seen. Carson isn’t saying. It was more than enough for him to invent this style and then to top it off with what he calls the “Mosaic Movement.” This is a whole other field of dreams, but if you could chop off a bunch of square inches on a mosaic and drop it into a canvas of Carsonism, they would work together. Blend somehow in unity. After all, wasn’t it the American poet/philosopher Eli Siegel, founder of Aesthetic Realism, who was famous for his statement, “Beauty is the making one of opposites.”?
Yes, it is an artistic and creative fact of life that Carson goes about his work with a precision that is almost unfathomable. Look at a masterwork by Vasarely. A modern viewer could not imagine anything being executed like that without the help of a computer generated graphic. Carson’s pieces are puzzles that come together as a triune entity of paintbrush, palette and painter as One and they must become as one integrated into the format necessary to produce masterful depictions of whatever the artist envisions. They work as if a Sumi-e drawing because Carson makes no sketches, no pre-conceived notions. Just step up the plate and hit the ball out of the park.
As successful as he is, there is a hunger to Carson that seems to be unquenchable. An insatiable thirst to do more, to do better, to be the standard by which all other artists are measured.
In this world, there is a train to glory and Carson is a passenger, riding close to the front. John Dunne made this statement for eternity: “No man is an island” and that’s for sure. “It matters not for whom the bell tolls, it tolls for thee.” Carson sees this and his stance as an artist of great individuality is tempered by his compassion for the earth and his fellow man. His paintings are manifestations of his thoughts and deeds, his hopes for a better world, a just world, a beautiful world of peace and harmony. Knowing this about him further fuels our interest in his creative vortex — a whirling mass of sensibility and sensitivity to not only God’s love but our obligation to our Creator to return favors granted. This is the meaning of the creative life in which we strive for greatness, recognition, riches and fame (of course) but in doing so, seek to bring mankind along with us. It’s a long train running, this train for glory, and the sensitive ones are prone to fall by the wayside. Carson tempers his passion with great control, seemingly, in his work and this may just be the key to unlocking the magic in his imagery and in his reason for being. Getting his message out to as many as possible is a motivating force in his life at this time and recognition from the media and an ever-growing group of collectors fuels this. Carson is building a legend and could that be said about you and me? And if not, why not? If Carson could do this, why can’t any of us? and that seems to be what he is telling us in a language we can understand: the language of creativity. We are all born with certain gifts and it is up to us to discover and exploit them. Carson’s placid demeanor houses a fury inside which must come to the forefront. Fortunately for him, and us, it does. Whether he will go down in the annals as the great master many think he is, time will tell. One thinks that if a Carson is placed side by side with any contemporary or even historic work of art, the Carson will rise to the top, in much the same way that musicians can be compared, or ballplayers or even journalists. What it all comes down to in the end is how deeply we are committed to developing and perfecting the kernel of greatness that resides inside us all. How often we miss the mark and come up short, whether in art or life, and how often must we push ourselves, pick ourselves up dust ourselves off and start all over again? As often as it takes, say the great ones. Therefore in this period of time, it is a great to be alive while Charles Carson walks the earth and paints his paintings.
Strong and calm, he leads us on a straight and narrow path to our pre-ordained destiny. After all, we weren’t born here to be mediocre, were we? The pursuit of greatness is open to all. The force of real love is the fuel, combined with talent innate, that gets us where we have to go, less we fall by the wayside and have to come back and do it again.
“Charles Carson presents us with magnificent visual richness. The viewer must learn to read – consciously or not – the scenes or subjects being proposed. Carson interprets and transposes with great strength and subtlety. An attitude that within the visual arts world, precedes and follows all major careers.” – 1993 /Jacques de Roussan, (1929-1995)
Historian, publisher, writer and art consultant.
« My first inspirations for the Carsonisme and mosaic movements came from Quebec. The stained glass windows of our many churches as well as the color and transparency of the province’s spectacular autumn scenes fascinated me. The image of autumn leaves reflecting in the river culminated in the mosaic movement.
In my younger years, I was fascinated by sunligh-t shining through stained glass windows. This image has always had a hold of my imagination which probably explains why I have always sought to replicate this transparency and luminosity and to create the effect of light coming from behind the canvas. Both the Carsonism and mosaic movements are reflections of water in motion.” — Charles Carson
“To be able to know such an artist during his lifetime is extremely rewarding.”
By CHRISTIAN SORRIANO, Paris 2009
Art no longer holds any secrets or mysteries for a seasoned pro like me. Copyists, imitators and opportunists are quickly unmasked; self-proclaimed “artists” daubing in images of the sea, flowers, bodies or faces that have no soul, no emotion.
Shunning popular trends and cheap visual effects, Charles Carson reveals the many unique facets of his immense poetic skill in each and every one of his paintings. They offer a breath of life, his life, questioning and delighting the minds and trained eyes of connoisseurs.
Charles Carson has staked his claim to artistic posterity, for today one proclaims “it’s a Carson” in the same manner that one refers to the works of immortal artists like Picasso, Matisse, Warhol or Basquiat.
Christian SORRIANO, President of Drouot Cotation, Expert in Arts and Antiquities, Expert in public auctions, Expert and assessor with the Customs Commission, Expert for Administrative Tribunals, Expert with the International Union, Official government representative, by ministerial decree dated December 2, 1992, with a mandate to organize the “Art and Antiquities Professions”
“Charles Carson has the art of deconstructing his designs with an astonishing elegance. The purity and transparency of colors and their juxtaposition bring them all into a harmonious whole stemming from and inspired by the pleasure of handling forms. These enigmatic compositions, transformed in the laboratory of his fertile imagination clearly show the mastery of the artist.”
LOUIS BRUENS, (1928 – 2013) Art historian, writer and expert,
Founder of Académie internationale des Beaux-Arts du Québec
Victor Forbes at the Carson New York City exibition
When Carson meets his maker, it is certain he will be told, “Well done…You have been faithful over a little; I shall set you over much; enter the joy of your Lord.”
Carson says he has learned much in his 55 years on this earth. I have learned much simply by observing him, his actions, his work ethic and the response to it. While I have many objects of art in my environment, the Carson stands out as a champion. Not for its size, but for its power. It is a conglomeration of everything the man represents: legitimacy, attention to detail, the yin of softness and the yang of accountability. A light emanates from it. Herein lies the secret to human happiness: get it done and get it done right. There’s a serenity, as if feng shu-ing life from the inside out.
Carson makes a case that we can have it all. Teaching by example deep wisdom, Carson’s paintings simplify dichotomies, pinpointing pathways to understanding, what the yogis call self-realization. Hendrix said, “Love can be found anywhere, even in a guitar.” Carson seems to be saying it can be found in a simple brushstroke, a collection of which brings thought to life, a triumph of good over evil. Of mind over matter. Of gain over loss. Thankfully, we have on earth, in our midst, in these pages, a representative of the power of a still, small voice speaking to us amidst the storm. With an artist like Carson at work, it is indeed a good time to be alive, if for no other reason than to see what will be his next creative invention.
Victor Forbes is Editor-in-Chief and co-founder of Fine Art Magazine, published continuously from New York since 1975
Laboratory LAE for analyzing archaeology and works
I am responsible for laboratory analyses and expertise in archeology and works of art, better known as the Laboratoire LAE. Our job is to authenticate works of art, that is, to make a scientific study of a work of art. We analyze the material that defines the essence of an artist in order to thwart forgeries. We analyze the composition of the constituent materials of a work of art in order to discover the gestures, the experience, and the creativity of the artist. I believe that our work is very rewarding and that it’s an opportunity because we get to meet great creators, great artists and beautiful works, which can sometimes be of very humble origin. This is the case, for example, of the first drawings in a decorated cave or the primitive writings of an ancient manuscript. But this can also be a brush stroke of a Leonardo da Vinci or the touch of a van Gogh, a Matisse, a Monet or a Chagall. So many great creators, great artists, who in their own way, help shape our evolution and humanity. I like to say, quite simply, that the works of these great masters are also important and bring as much information as the equations of Albert Einstein.
So, you ask me, through all this, where does the work of Charles Carson stand? Well again, we are very fortunate. To be able to know such an artist during his lifetime is extremely rewarding, because we know for a fact that his work will shape our evolution and humanity.
Charles Carson is a great creator. His work is inimitable, personal, spontaneous. I don’t know of any other work that resembles his. It is halfway between abstract and figurative art, it is not part of any movement or trend. His work is a superposition of materials, of shapes, colors, drawings that create a world of its own that is visually very rich, so rich that it even creates a world of sound.
To be copied is the fate of great artists and Charles Carson will not escape this. His work is extremely unique, and we know from experience that it is very complex to copy his work, but it is also what defines the quality of a great artist, in this case a great Canadian artist.
– BÉATRICE SZEPERTYSKI (Director and Founder of the Laboratoire d’analyses et d’expertises en archéologie et oeuvres d’art, a laboratory for analyzing archaeology and works of art that is better known as the Laboratoire LAE, Bordeaux, France. Scientific expert in art, Expert in the central office against the trafficking of cultural property)
“I deeply wanted to develop an original method of painting because I find it trite to simply paint what the eye sees. This led to attempts to dematerialize landscapes into more abstract and figurative forms. I am flattered that many … have analyzed my pictorial language and commented on its uniqueness and originality.” – CHARLES CARSON
Charles Carson: A Grand Master For Today
Over 40 years of publishing an art and cultural magazine, we have had the privilege of meeting so many gifted people over this long a period of time. Can you imagine what it would be like if people didn’t have art? It would be a terrible plight. It’s a great honor to be involved with people in the arts. Some artists have risen to great acclaim and importance while others fall by the wayside, but the intrinsic stories of the artists are pretty much the same. Each brings his or her own need to communicate to the viewer through a window they open to their soul to express something deeply personal to the next level. I saw that the paintings of Charles Carson have a unique language. Initially, it was difficult to discern what the abstracts were telling me. Now I understand them very well. The language of the more Impressionistic pieces — the dreamscapes — I felt was very unique with the color usage and balance. The florals and seascapes invite you into the space to taste the colors. You are part of the process of whatever this moment is that the artist is describing. You are welcomed into the imagination of the process, which is far deeper than a mere snapshot. Here you will find the inspiration and mystique involving the colors combined with the rendering of the line: defined and united, yet singular in their presence, made all the more powerful by their coalescence and shared space which not only enrich the composition, but enable the viewer to comprehend the essence of the artists’ vision.
The application and creation of the form is married to the colors so that the composition becomes very free, very available for people to enter into. The quality, the union — the synergy — brings success as the artistic statement is there and quite inspiring. Researching, reflecting and understanding, I could see that Charles has a great drive, capacity and great enthusiasm for the art. The level of his painterly energy carries the artistic statement through, bringing it to life and making it readily understandable. His colors serve the message even as the message serves the color. Carson, through his unique approach and visual language, lets people know immediately through the finished product what is that piece of the dream, that metaphor he is describing — his alphabet, as it were. When you do this successfully, you instantly have the viewer, if not you lose them.
My initial foray into writing about Carson’s art was like a food for me. Describing Carson’s experience and offering it to people to enjoy was and continues to be, incredibly satisfying. Energetically, when viewing his work, Kandinsky, Mondrian, Picasso and van Gogh come to mind. Although one could say that there are those influences, Carson has a great respect for any artistic process that is authentic, that it is important to avoid ephemeral fashions and trends.
Why Carson? He has a tempo. You can’t just paint and extrapolate unless you know form. You have to be able to paint in order to extrapolate as if the light is coming through so he applies the paint with a structure and energy that results in an almost kinetic activity in a stationery work of art. The form that results through this enhanced application of color is obviously from his subconscious yet well-studied intent. His vision allows him to step between the spaces and resultant colors not only emerge, but they vibrate. As one form transitions from dream to reality and reality to dream and the abstract in-between, Carson manages to keep the transparency and the colors incredibly clean, which is rare. They are built, they have definition and there is a certain texture to the resultant paintings that is complex to arrive at. This combination of harmony and tempo is very complex and difficult to arrive at yet, via his painterly process, Carsonism emerges and it is unlike any other school of thought to date. He set out to be singular, to use the standard materials as no one before him has and he has succeeded. There are elements of this work that I have not seen elsewhere nor have I seen this technique done elsewhere. He is the only one in the world doing this style. Founding a process, a language and an artistic technique all his own, Carson is well on his way to taking his place among the great artists of the era.
Source: Fine Art Magazine, New York, Winter 2012/2013
Publication: http://issuu.com/carsonisme/docs/fine_art_magazine_featuring_master_carson
DOCUMENTAIRE SUR L’ARTISTE: http://youtu.be/ZkoFf2S8gHg
Historique du « carsonisme » : https://www.charlescarson.com/?page_id=5587
Charles Carson reçoit le Prix «Héros de la créativité»
ART. L’artiste-peintre Charles Carson fait honneur au Québec sur la scène new-yorkaise et reçoit le prix «Héros de la créativité», un prix prestigieux remis dans le cadre du 40e anniversaire du «Fine Art Magazine». Montréalais de naissance, ce dernier réside à Prévost.
L’événement s’est tenu début novembre au nouvel édifice du Trump World Tower. Pour ce 40e anniversaire, les éditeurs ont tenu à honorer des lauréats dans plusieurs catégories du domaine des arts. Un seul artiste en art visuel a été sélectionné parmi tous les artistes américains et internationaux. Par ailleurs, Charles Carson, le lauréat en arts visuels dans la catégorie «Maestro of Art», est le seul artiste ayant occupé la première de couverture du prestigieux magazine à quatre reprises. Le carsonisme, la technique picturale qu’il a créée est donc à l’honneur une fois encore sur la page couverture du numéro de décembre 2015.
Le carsonisme est né au début des années 1990, alors que la forme d’écriture picturale unique au monde de l’oeuvre de Carson était reconnue par l’historien et expert en art, Louis Bruens.
En outre, Christian Sorriano, le président de Drouot cotation à Paris, expert en art et en antiquités a dit des œuvres du maître incontesté des couleurs: «On dit c’est un Carson, comme on dit c’est un Picasso, un Matisse, un Warhol, un Basquiat et tous les autres artistes immortels».
Rencontre
Charles Carson est un homme occupé. Il gère de nombreuses galeries au niveau international, et partage sa vie entre ses quatre ateliers. À Paris, en Amérique du Sud, en Floride et celui de Prévost, le lieu où nous l’avons rencontré. Il se préparait à partir pour s’établir pour trois ans en Floride, le haut lieu du marché international des arts.
«Je suis touché que, parmi les artistes des 40 dernières années, ce soit un artiste québécois qui remporte le prix. C’est un très bel honneur, un bel hommage», nous partage-t-il. Le peintre et sculpteur autodidacte a remporté de très nombreux prix, dont huit médailles d’or au niveau international. «Recevoir des prix, ça fait plaisir, je suis fier, mais ma passion c’est de peindre et de mettre de la joie dans chacune des maisons», nous confie-t-il.
Il nous raconte l’histoire, qui l’a beaucoup touché, de cet homme qui n’avait plus que six mois à vivre qui lui avait confié que le fait de regarder son tableau était ce qui lui qui lui permettait de passer sa journée.
«Pour moi c’est très touchant et je me suis dit: j’ai accompli ma mission! Le côté humain est très important», ajoute celui qui trouve aussi son inspiration à travers ses voyages. Il a séjourné pendant 10 ans en Colombie et s’est promené un peu partout dans le monde.
Il nous confie qu’il est arrivé à Prévost il y a une douzaine d’années. «Mes parcours arrivent toujours par accident.» Il ne devait pas y rester. «Je devais partir pour quatre mois à l’extérieur du pays.» Finalement, il achètera la maison qu’un ami vendait. « J’aime le bord de l’eau. J’ai toujours vécu proche de l’eau, la mer, une rivière, un lac, pour moi l’eau est importante».
Charles Carson célèbrera prochainement ses 38 ans de carrière au Miami Art Show, au Spectrum, et à l’Art Basel de Miami de décembre-janvier et février 2015 et 2016.
DICTIONNAIRE DES ONOMASTISMES QUÉBÉCOIS
DICTIONNAIRE DES ONOMASTISMES QUÉBÉCOIS
Les mots issus de nos noms propres.
« CARSONISME »
Par Gabriel Martin
Éditions du Fleurdelysé – 2013
ISBN 978-29814025-0-9
SOURCE: http://tiny.cc/0rcgfx
Carson, Charles, peintre né en 1957.
□ carsonisme [kaʁsɔnism] n. m.
■ PLUTÔT FRÉQ. Technique picturale créée par Carson qui exploite la transparence, la limpidité et la juxtaposition des couleurs.
« Figure inspirée de la peinture canadienne, le Montréalais Charles Carson a inventé le “carsonisme”, une succession infinie de touches posées en oblique qui jouent de transparence pour dynamiser la perception du sujet et donner une impression de profondeur à la couleur. » (Sciotto, 2004–2005, p. 33)
« Charles Carson est un créateur parmi les artistes. La distinction est d’importance. Il ne s’agit pas simplement de peinture. Il s’agit d’une interprétation des sujets et des matières, d’une forme d’écriture totalement unique récompensée par de nombreux prix prestigieux à travers le monde […] et consacrée par un vocable dédié dans les écrits des historiens d’art : le [c]arsonisme. » (Gadebois, 2011, p. 12)
◆ ÉTYM. 1993 carsonisme
« Aucun siècle n’a connu autant d’agitation et de mouvements que le nôtre, dans tous les domaines, sociaux, politiques, économiques, scientifiques ou esthétiques. Pourquoi alors ajouter un nouvel -isme à une cacophonie déjà bien indigeste, à ce labyrinthe assourdissant? Ce nouvel -isme, celui du [c]arsonisme, a la particularité de ne concerner qu’un individu, car l’artiste Carson est un être plutôt solitaire, discret et secret, qui rejette toute publicité personnelle et serait probablement réfractaire à l’idée de faire école. Par ailleurs, ce nouvel -isme n’encombrera pas les dictionnaires, mais sert seulement ici à désigner l’art de notre peintre, sans y coller comme encombrante étiquette. » (Robert, p. 33)
▷ De (Charles) Carson et de -isme.
◆ ANALOG. carsoniste [kaʁsɔnist] adj.
◇ ENCYCL. L’œuvre picturale carsoniste, ou carsonisme, se caractérise par son dynamisme sémillant et lumineux. Plus particulièrement, elle se démarque par sa recherche de rythme au travers de couleurs intenses juxtaposées, d’allitérations de touches obliques, de reliefs et de translucidité, laquelle évoque le vitrail. Par son interpétration poétique — voire onirique — de sujets principalement animaliers ou végétaux, le carsonisme harmonise naturalisme et abstraction, dans un oxymore des plus authentiques. On note par ailleurs comment le carsonisme est libre des contraintes qu’imposerait une adhésion au lieu commun du nihilisme artistique ambiant; il s’agit en ce sens d’une célébration positive de la vie, permise par une lucidité émotive hors série.
SOURCE: http://tiny.cc/0rcgfx
« A language all his own forever to be known as « Carsonism »
Fine Art Magazine – New York City, USA – Winter 2012/2013 CHARLES CARSON 35 YEARS OF CREATIVITY CARSONISM MOVEMENT “As Hemingway developed a new style of writing that is oft-imitated, never attained, Carson has created a new way of painting that takes a similar heightened position in the mainstream of contemporary art, a form that is universally accessible but impossible to be duplicated by another. A language all his own forever to be known as ‘’Carsonism.’’ “I will not paint if I have nothing to say.” By VICTOR FORBES UP AND DOWN THE AVENUES, the buildings in New York City, (considered by many to still be the modern day capital of the art world) are decorated with the work of the world’s best-known artists: Stella, Lichtenstein, Oldenberg, Picasso, Kline, Indiana and de Kooning to name but a few. There are massive paintings and sculptures by these and many other all-time greats housed in lobbies, entrances, boardrooms, parks and offices. Attaining the heights reached by such stalwarts would seem to be the goal of most every artist who sets brush to canvas, chisel to stone or ink to paper. So much art has been created over the centuries that to be merely recognized is an accomplishment; to sustain a life of creativity is a triumph. To be hailed as an all-time great and have your work sell in the millions of dollars while you are still alive—that does happen, even if only to a very select group. There are a myriad of factors that contribute to entering into that realm, no singular formula. Often greatness is in the eye of the beholder, embellished by simple twists of fate, connections and timing. Pure talent, originality and depth of message will only get you so far. Bob Guccione said that it took a great leap of faith to see his artistic dreams come to life. “There was a time,” said a well-known dealer who has placed works in major museums, “when you could succeed just on the quality of the art alone, but today you could be the greatest artist in the world and if you don’t know the right people and have the right friends, you often remain unknown. You have to be a showman and a promoter on a much bigger scale than even in the day of Dali and Warhol, plus you now have to be technically savvy to capture the world market. The world got smaller. You have to be popular everywhere, not just New York, Paris or Spain.” Art is a product now, not just a creation. It needs to be marketed, auctioned and accepted by the mass media. The factors that bring recognition to some and lack of same to others are not simply intangibles any more. Such elements are taught more in business and marketing programs than in art schools. People studying art today are told by their professors to prepare to starve, to find other ways to use their artistic talents so they can earn a living. But if anyone said this to Charles Carson, he certainly wasn’t listening. Entrevue Victor Forbes, Art Expo 2009 – New York – Fine Art Magazine USA (Traduit de l’anglais au français) CREATIVE GENIUS A language all his own forever to be known as “Carsonism.” VIEWING A CHARLES CARSON painting is akin to reading a Hemingway short story. A Clean, Well-Lighted Place comes to mind. Both are exquisitely sparse, expertly rendered. Immersed in a collection of Carsons in a gallery or museum is like having a full-length novel unfold right before your eyes. Indeed, the artist himself notes, “My painting is a spontaneous projection of that which I feel. I stand before my canvas like an author before his blank page.” Hemingway, of course, is an undisputed giant of literature while Carson is peaking in mid-career success. The legendary author is known, perhaps to his detriment, as a “man’s man” and the artist, in his way fits that mold. He is strong and confident, succinct in his manner on canvas and in person. Dedicated to his cause, he spares no effort to manifest brilliance in every brush stroke, describing his energy as emerging from an “unexplainable force, trance-like”, that causes one to surpass limitations. As Hemingway developed a new style of writing that is oft-imitated, never attained, Carson has created a new way of painting that takes a similar heightened position in the mainstream of contemporary art, a form that is universally accessible but impossible to be duplicated by another. A language all his own forever to be known as “Carsonism.” Hemingway captured the popular imagination with a revolutionary sentence structure, almost militaristic in cadence, that somehow translated into stories of great emotional depth blending despair with valor, hopelessness with redemption, and great love with great loss. It is certainly a valid comparison to put these two side-by-side for indeed Carson is an undisputed master, a Maestro of his own form. An originator of a visual lingo that knows no bounds, the compositions soar as his spirit allows. Creativity flies, moving ever-onward, staving off unholy forces. Carson’s paintings strive for perfection like Hemingway’s sentences. There’s not a wasted word nor a misplaced droplet of color. Who paints like this today? Theoretically, it doesn’t matter. Not to Carson because he invented his own very specific mode of expression which involves a very personal creativity. His great gift requires great discipline. Putting the time in, often in solitude, expending the greater part of a 24-hour day painting. However, if science could shine a microscope into a person’s mind and examine his make-up, Carson would outshine many. In the annals of art history, Carson certainly claims a portion of attention. “Nothing,” he says, “can resist the human will. Man must explore all facets of his freedom. The forces within us are instruments of overachievement.” The will to be one with the world, to belong to the stars and to the grains of sand came to him in the same breath. “The mountains, rivers and oceans, all that make up our universe are sacred places more precious than a golden altar.” The origins of Carson’s style were formulated in the interior of the Catholic churches he visited as a boy. Whether situated in a rich parish or a modest village, the buildings were reflections of baroque tastes dictated by centuries of religious architecture. “It was required,” notes the artist, “that the House of God be the shiniest and most sumptuous of all.” This decor provided Carson’s first aesthetic feelings and discoveries. These edifices of stone and glass planted the seed of a dream, of a vision of beauty. Where else could a young boy view the transformed light of the sparkling stained glass windows or admire the amazing talent of the artists who sculpted the statutes and painted the images of the Way of the Cross? For Carson, even Sacred music has often consecrated artistic vocations. Silence and contemplation played a subliminal role in creating strong, lasting images. “As a young child, I attended the religious ceremonies. I observed everything—the “trompe-l’oeil” paintings, the priestly garments embroidered in gold, the gathered crowds. I recall these things to this day with emotion. I was already under their spell when I passed through the heavy church doors. I had a precocious awareness of symbols – dipping my index finger in the fountain made me feel pure and legitimized. For what purpose you may ask? To enter a sumptuous treasure trove. To feast my eyes on everything shiny, the dancing flame of the lanterns, the candelabras. Mingled with the odor of melting wax from the candles, floating in the air, the scent of incense…” Depending on the hour of day, the light from the exterior would bounce off the plaster saints, bringing their glass eyes to life. The angels of the stained glass windows would become animated. He was transported to another world. “Obviously, only today can I measure the impact these events had on my imagination, in a sublimated and softened memory.” It is these memories that have served as the basis to create a new style — a completely new pictorial language — that makes an appearance on the scale of artistic values in a way that has nothing to do with the current directions, genres or styles that are mostly found in today’s or any day’s art market. Born in Montreal in 1957, Charles Carson has been devoting himself entirely to his art since 1983. Over the years he has participated in numerous exhibitions in Canada, the United States, Europe, Asia and South America. At the age of 33, Charles made his own discovery of Latin America and lived in Columbia for nearly 10 years. Here he produced extraordinary and exotic works, yet he always retained his sensitivity, depth and vivacity, as well as the dynamic range and variety of composition. Yet his paintings still hint at the winters of his youth — those gray storm-clouds that visit his works and give them a striking three-dimensional feel. “Although born in Montreal, I spent many years living in remote country settings where “Today I am no longer preoccupied by the foibles of life. To the contrary, I allow myself to go with the flow and to let my imagination run free. It is the best way to face life.” I pursued my chromatic search before moving to South America. I wanted to live new experiences, artistically as well as culturally. I developed a passion for skin-diving and gained artistic inspiration from scenes on the ocean floor, from the multitude and variety of colors to the cathedral light produced by the sun piercing the ocean surface. One day, I nearly lost my life during a skin-diving expedition. The whirlpool that nearly swept me away did not affect my love for open water.” Be it the roar of an ocean or the flow of a river, the excitement of the potential danger manifested in broad strokes of the pallet knife, in blue sheaves and successive waves, to form the pictorial theme of a marine scene in the Carsonism or mosaic movement.
What creative energy ! “…one must recognize the undeniable talent of Charles Carson for his exceptional sense of chromatic harmony: his blue inspires dreams, his red surprise the eye, his yello illuminates the heart…” “A chromatism that is at once harmonious and audacious, a play of transparencies and depths, dynamic composition and a continually renewed sense on innovation. Here is the winning recipe that propulses the artist from one success to the next.” /2003 Arévik Vardanyan, Advisor in art and museology
Influenced through his admiration of van Gogh, Cézanne and Turner, at thirty-three, Carson spent time in Latin America where the spirit of inspiration gleaned from Columbian and other landscapes led him to a new personal era of expression through his imagery. Carson made a name for himself there, where he held numerous exhibitions and developed an amicable relationship with Fernando Botero. While many native artists left for Europe and America in search of fame and fortune, Carson found international recognition from his stay in South America. The influence the painters, topography and people of Colombia exerted upon the young Carson, and the vibrant and ancient culture that he absorbed, is evident in much of his work today. In recognition of his contribution, a life-size statue of the artist in bronze has been on view in a major Cartagena public building since 1997. He also created a monumental mural entitled El Caballo del Mar for the main hall of Cartagena’s principal airport, and he executed another mural entitled Yo hice lo que tu querias for the Church in Santo Domingo (a renowned Heritage Monument). Carson’s travels were the impetus for his deep feelings regarding the social and ecological problems of today’s societies. His fascination with and love of nature occupies a primary place in his creations. A major turning point in his work were tropical scenes combining colors usually associated with a Caribbean sunset.From this starting point, he produces even greater depth and power than would seem conceivable from the paint. What technique manages to get such verve from color, and yet such detail? Again, it can only be described as “Carsonism.” There is one constant in all of the analyses and for each of the experts and art historians and it is this: Carson’s work generates energy, an unparalleled “joie de vivre” which is reflected in a mastery of forms and transparency of colors. His physical control is always evident and he paints in bold strokes of incredibly vibrant color yet with a delicacy and intimacy that touches an emotional chord in the viewer. The making one of the strength and softness is the basis of the resultant beauty. This masterful technique has gained the artist a legion of collectors and admirers internationally and his works are sought after by serious collectors around the world. What is especially interesting and exciting about Carsonism is the fact that he was determined from the onset to contain his desire to be recognized as an exhibiting artist until he was confident that his body of work — from the very beginning — would be unique in a world where imitation, appropriation and other flattering forms of self-indulgence were and still are rampant. Carson’s approach was like that of a monk, or a martial artist in training who would not come out to do battle until totally confident that the results would end in victory. Of course, there are no guarantees in this life of anything, yet Carson took that leap of faith, based upon years of study, trial and error and inspiration. Early in his career, the artist employed traditional techniques, gaining inspiration from his environment. His early figurative works left him unsatisfied and he started to lean towards a semi-figurative and extremely personal style of painting. This technique, along with his unique pictorial language rapidly affirmed themselves and his talent was revealed with each new creation. The artist produces extraordinary works that exhibit sensitivity, depth and liveliness, as well as dynamism and variety of composition that characterize his work. “From an early age, I was in search of other sources of inspiration. I was born with a personality that was exuberant, imaginative and inventive. My inherent curiosity instilled in me the desire to delve beyond a simple explanation of how something worked. My persistence helped me to find answers to many questions – not necessarily the best answers or those that were for my own good. Carson’s imagination led him to a sense of a place beyond, higher, farther, deeper. He was seeking out a unique destiny with other universes to discover. Hence his fascination with the underwater life, so evident in many of his paintings and other universes perhaps yet to be discovered. His goal was to create a life for himself as an artist that was not subject to anyone’s authority. Refusing to follow a predetermined path, he greatly preferred the unknown. In international art exhibitions, Carson’s work stands alone. His stalls are sanctuaries in which he and the viewers can escape to a tranquil place, inhabited with a realistic presence of the aforementioned storm clouds but marked with a placidity, a bouquet if you will of sweetness and softness. The flowers, the fish and the birds are created with a power reflected the divinity of their creation, represented by an artist who considers it his right to transform a concrete image of the eye into something different guided by his innate sensitivity and an artistic gift that allows him to incorporate into his works personal feelings, to share his universe of color, dreams, thoughts and emotions. Carson says, “The art of painting is to forget the subject matter; it no longer exists, relegated to the shadows, lights and reflections of color.” van Gogh may have said the same thing. They both take the reality of a scene and transform it into their own very specific concoction that somehow, when put together, is a coherent, emotional and brilliant force. Watching Carson at work is like watching a tiger in his natural habitat. Stalking his prey, the artist is firm in his quest. The quest being perfection, that is to make something, lterally out of nothing that has an impact on one’s emotions and beyond that, to get the world to recognize his creations as valuable entities in the continuum of art history. It may be legitimately asked, how many artists are so instantly recognizeable that critics had to come up with a name, i.e. a school of thought even, for the produced work. That Carsonism has caught on is not just a freak show or the work of a great publicist. The fact is he has taken all the schools that have come before him, blended them into his subconscious and developed his art form.
Carson is far from one-dimensional and a follower of no one. He would not exhibit a single painting until he was certain he had created an approach that could only be attributed to him. It came after years of contemplation, hours of experimentation and decades of polishing a format that came to be known as Carsonism. How many artists are so attached to a style that the world recognizes it by the artist’s own name? Was there an artist named Impression? Or Modern? No. Carson created his style, his language and whether it was because he was ostracized in gym class for lack of athletic ability, or because his family didn’t send him to a fine art finishing school, or whatever the reason, Carson put himself in front of that blank canvas, or whatever else he was working on, and made it resonate with his own words. It’s a language we all can understand, no matter the country of our origin and it is a lot easier to communicate internationally in this manner
Carson a discovery … “Carsonism”, 1992 “In my capacity as art expert and historian, it has given me great pleasure to examine a significant quantity of the artist’s paintings. I was struck by their freshness, dynamism and rhythm — the freshness and vivacity of the palette, the dynamism and diversity of the compositions, the rhythm that animates each segment of his paintings, much like the best jazz piece whose sense of improvisation opens up the instinctive structure of the melody and animates it with its syncopated syntax. If one prefers, it can be compared to a Scarlatti sonata or a Vivaldi concerto whose variations and modulations define the structure and subtlety of the piece.” Carson gives his paintings a depth that makes the best demonstrations of perspective pale in comparison… Founder of the Musée d’Art Contemporain de Montréal, art historian, writer and editor, author of an analysis in which “Carsonism” was described in glowing term. “Carson to the ism”.
“Hero of Creativity” – Let the next writer come up with a better catch phrase, for now that is a standard they have to top. What Carson has done is invent an approach to life that is that of a warrior wielding a paintbrush for a sword, A ninja in paint. His mannerisms are disciplined. There is no waste or obfuscation. Everything is crystalline. Shining, bright and brilliant, even in the way he operates the front end of his business, travels to exhibits, sets them up, prepares the wall space of an exposition so that every inch is maximized. He is not going down without a fight and every aspect of his creativity is measured. Hemingway’s sentences are short and sweet. Could he write like Fitzgerald or Faulkner or Steinbeck? Maybe. Pollock could draw. He could render so that when a fool looks at a drip masterpiece and says, “My kid could do that,” well maybe. But he certainly couldn’t knock out a realistic charcoal passable sketch which gave Pollock credibility with the so-called cognoscenti. Therefore one might ask, could Carson create in another manner? Maybe is the answer again. But it is clear he never wanted to be anything other than an original. What is true about Carson and many other great artists is that they put the time in, often in the deepest of solitudes, to accomplish their vision. This is the part that is most daunting for a human being. Have you read that the author of numerous best-sellers, Harold Robbins, with all the money he needed, had one room painted in his home totally black, with only a desk, typewriter and single pointed spotlight attached from the ceiling to shine over his shoulder onto the matter at hand, in his case words on paper? Carson’s fierce spirit of determination and invention is akin to this. Even the small paintings—not to be confused with a minor work because none of Carson’s work can be deemed minor — contribute to the thematic line of his vision. The point may be not only to create a new language, but to say something in it by taking the alphabetical fragmentation of each word and making them into a coherent statement of power. An artist uses various tools to perform such a task and Carson’s experiments (successes and failures) with glass and kilns and explosions and his years of sitting in Catholic churches as a youth in rich and poor parishes of his native Quebec and being enthralled by the imagery and refractions of light on and through the glass are well-documented. It is an artistic and creative fact of life that Carson goes about his work with a precision that is almost unfathomable. Carsonism came about through his adaptation of the aforementioned media into application by brush on canvas. Not since Pousette-Dart has anyone done this with such power and coherence. While Pousette-Dart built his paintings up with oil, sometimes over the course of 30 years, and created embryonic universes within and without the rules of art — brilliant universes of revolving natural forms that from a distance as well as from up-close reveal secrets of creation unknown to most mortal men — Carson, in devising his approach, takes a similar path to a similar result with a voice all his own. In addition to his soulful work, what I loved best about Pousette-Dart comes from a story his wife Evelyn related just before his one man show at New York’s Metropolitan Museum of Art. “Richard told the curator that if his banner outside was one inch smaller than Picasso’s, they could forget about the show.
How did you grow into becoming an artist? I did not attend a fine arts school despite my desire to do so. Neither my family nor social environment fostered such pursuits. Regardless, this did not inhibit my perpetual search for a pictorial language. The “still life” paintings that I was working at during this time were academic exercises. The subject matter was of little importance. These studies allowed me to explore space and depth, two elements that would be crucial to my future work. I was also doing glass etching with a diamond tip. By superimposing layers of glass, I produced the three dimensional effect that I was looking for. I experimented with various processes, including: collage, copper, paint and grass. The inspiration came from my discoveryof the magnificent Lalique crystal in Europe. Although this creative technique was received positively, I was not through searching. I continued to perfect my technique for juxtaposing colors, using acrylic to create vivid abstract forms. On a linen canvas, I spread pieces of colored glass, complemented by strokes of acrylic to create an impression of haut-relief. Then, to make the colors explode, I highlighted them with an ultra bright lacquer. I was fascinated and seduced by the art of the master glassmakers of Murano and to emulate their artistry, I heated huge, multi-level ceramic ovens, created moulds and inserted my glazed pieces at a temperature of 2,000 to 3,000 degrees. What kind of artist tools did you employ? I desperately wanted to reproduce with paint, the textures, forms and transparency of stained glass windows. I used oils, acrylics, pastels and charcoals in my artistic process. All recovery areas served to advance my experimentations for adherence and durability. I spared no effort during these years of experimentation with special effects and contemporary art. I would drop bags of paint from the roof of the house and rush to see the splatters they created on the sidewalk! Or I would use a drill to spin a panel I had coated with different colors of acrylic paint. Not to mention the balloon filled with paint that I would burst over a canvas… I even used an old bicycle wheel to spread colors on a canvas to see the effect it produced. Once, I nearly burned my house down experimenting with a special lacquer. This misadventure brings a smile today. I learned that paint and fire do not make good partners. In my efforts to recreate the “Murano effect”, the wooden roof of my studio as well as the work in progress were reduced to ashes. This incident, as is often the case with fortuitous scientific experiments, allowed me to perfect a mixture of glass and epoxy finished with a blowtorch. I lost count of the number of plaster moulds that were sacrificed for the cause. Not to mention the kilos of glass tiles used during the mosaic experiments. Since those days, I have used an acrylic paint that is more malleable for the textures, dries more quickly and allows for multiple layering of color. My first subjects were bouquets of flowers, done in an abstract style. For me, the message necessarily had to be communicated with the proper tools. I strove to find a language that was personal. It was both a quest and a challenge. “Charles Carson’s painting is divided into two approaches which are both distinct and complimentary. One was even named Carsonism by some art critics and historians. This approach is not easy to describe, but generally speaking it is composed of an infinite succession of slightly oblique strokes which, on the surface, add maximum energy to our perception of theme and subject, with the whole being animated through subtle transparencies which are quite sensational, creating an impression of depth and color. It’s like an incessant flow of particles — all the same size — which sweep the paint with fascinating, even disconcerting regularity. Carson’s second approach is simply that of mosaic. As its name suggests, we find a fragmentation of form and surface characteristic of the mosaic style. In both instances the artist endows the surface of his canvasses with great energy, creating an altered state in which his powerfully metaphorical universe is expressed.” Robert Bernier, art historian Magazine Parcours, The Advisor of Arts – Winter 2004 While nowhere nearly as famous or collected as Picasso, at the recent Armory art fair, the Poussette-Dart’s were flying off his gallery’s wall at about $400k for a 30” x 40”. Mid-show, I heard the dealer call Evelyn asking for more. That, say more than a few scholars and critics, is how it will be for Carson. He is young enough to attain that level; also skilled enough and also original enough. He’s going to France for three years to concentrate on making museum pieces and they will have to think hard to come up with better a headline than this: “Carson to the ism” and “Hero of Creativity.” Let the next writer come up with a better catch phrase, for now that is a standard they have to top. Whether fighting off the gym class bullies or working his way out of a cylindrical spout of water in which he almost drowned, Carson’s paintings show a power that opts for life. In the Carsonism pieces, he recreates natural scenes with deconstructionist vengeance, the three dimensionality of his minute dollops of sculpted paint surround the spaces, fill the emptiness. That’s Carson to the ism. Clean, well-lit. Fully functional but esoteric. “Oh, there’s a bird amidst all that,” a viewer would note. Or a fish. Or a reflection from light cascading to the depths of the sea or a natural burst of energy from a trip up the Amazon. Carson has been there and done that and the main thing is that he gives these scenes, these segments, these minute conglomerations of acrylic a glazed energy so that when they are combined into one unit you see exactly what he wants you to see. The veil is opened, but the real question is: “to what?” That’s where the art critics come in. They know and they have seen. Carson isn’t saying. It was more than enough for him to invent this style and then to top it off with what he calls the “Mosaic Movement.” This is a whole other field of dreams, but if you could chop off a bunch of square inches on a mosaic and drop it into a canvas of Carsonism, they would work together. Blend somehow in unity. After all, wasn’t it the American poet/philosopher Eli Siegel, founder of Aesthetic Realism, who was famous for his statement, “Beauty is the making one of opposites.”? Yes, it is an artistic and creative fact of life that Carson goes about his work with a precision that is almost unfathomable. Look at a masterwork by Vasarely. A modern viewer could not imagine anything being executed like that without the help of a computer generated graphic. Carson’s pieces are puzzles that come together as a triune entity of paintbrush, palette and painter as One and they must become as one integrated into the format necessary to produce masterful depictions of whatever the artist envisions. They work as if a Sumi-e drawing because Carson makes no sketches, no pre-conceived notions. Just step up the plate and hit the ball out of the park. As successful as he is, there is a hunger to Carson that seems to be unquenchable. An insatiable thirst to do more, to do better, to be the standard by which all other artists are measured. In this world, there is a train to glory and Carson is a passenger, riding close to the front. John Dunne made this statement for eternity: “No man is an island” and that’s for sure. “It matters not for whom the bell tolls, it tolls for thee.” Carson sees this and his stance as an artist of great individuality is tempered by his compassion for the earth and his fellow man. His paintings are manifestations of his thoughts and deeds, his hopes for a better world, a just world, a beautiful world of peace and harmony. Knowing this about him further fuels our interest in his creative vortex — a whirling mass of sensibility and sensitivity to not only God’s love but our obligation to our Creator to return favors granted. This is the meaning of the creative life in which we strive for greatness, recognition, riches and fame (of course) but in doing so, seek to bring mankind along with us. It’s a long train running, this train for glory, and the sensitive ones are prone to fall by the wayside. Carson tempers his passion with great control, seemingly, in his work and this may just be the key to unlocking the magic in his imagery and in his reason for being. Getting his message out to as many as possible is a motivating force in his life at this time and recognition from the media and an ever-growing group of collectors fuels this. Carson is building a legend and could that be said about you and me? And if not, why not? If Carson could do this, why can’t any of us? and that seems to be what he is telling us in a language we can understand: the language of creativity. We are all born with certain gifts and it is up to us to discover and exploit them. Carson’s placid demeanor houses a fury inside which must come to the forefront. Fortunately for him, and us, it does. Whether he will go down in the annals as the great master many think he is, time will tell. One thinks that if a Carson is placed side by side with any contemporary or even historic work of art, the Carson will rise to the top, in much the same way that musicians can be compared, or ballplayers or even journalists. What it all comes down to in the end is how deeply we are committed to developing and perfecting the kernel of greatness that resides inside us all. How often we miss the mark and come up short, whether in art or life, and how often must we push ourselves, pick ourselves up dust ourselves off and start all over again? As often as it takes, say the great ones. Therefore in this period of time, it is a great to be alive while Charles Carson walks the earth and paints his paintings. Strong and calm, he leads us on a straight and narrow path to our pre-ordained destiny. After all, we weren’t born here to be mediocre, were we? The pursuit of greatness is open to all. The force of real love is the fuel, combined with talent innate, that gets us where we have to go, less we fall by the wayside and have to come back and do it again.
“Charles Carson presents us with magnificent visual richness. The viewer must learn to read – consciously or not – the scenes or subjects being proposed. Carson interprets and transposes with great strength and subtlety. An attitude that within the visual arts world, precedes and follows all major careers.” – 1993 Jacques de Roussan, (1929-1995) Historian, publisher, writer and art consultant.
My first inspirations for the Carsonisme and mosaic movements came from Quebec. The stained glass windows of our many churches as well as the color and transparency of the province’s spectacular autumn scenes fascinated me. The image of autumn leaves reflecting in the river culminated in the mosaic movement. In my younger years, I was fascinated by sunligh-t shining through stained glass windows. This image has always had a hold of my imagination which probably explains why I have always sought to replicate this transparency and luminosity and to create the effect of light coming from behind the canvas. Both the Carsonism and mosaic movements are reflections of water in motion.” — Charles Carson “To be able to know such an artist during his lifetime is extremely rewarding.” By CHRISTIAN SORRIANO, Paris 2009 Art no longer holds any secrets or mysteries for a seasoned pro like me. Copyists, imitators and opportunists are quickly unmasked; self-proclaimed “artists” daubing in images of the sea, flowers, bodies or faces that have no soul, no emotion. Shunning popular trends and cheap visual effects, Charles Carson reveals the many unique facets of his immense poetic skill in each and every one of his paintings. They offer a breath of life, his life, questioning and delighting the minds and trained eyes of connoisseurs. Charles Carson has staked his claim to artistic posterity, for today one proclaims “it’s a Carson” in the same manner that one refers to the works of immortal artists like Picasso, Matisse, Warhol or Basquiat. Christian SORRIANO, President of Drouot Cotation, Expert in Arts and Antiquities, Expert in public auctions, Expert and assessor with the Customs Commission, Expert for Administrative Tribunals, Expert with the International Union, Official government representative, by ministerial decree dated December 2, 1992, with a mandate to organize the “Art and Antiquities Professions”
“Charles Carson has the art of deconstructing his designs with an astonishing elegance. The purity and transparency of colors and their juxtaposition bring them all into a harmonious whole stemming from and inspired by the pleasure of handling forms. These enigmatic compositions, transformed in the laboratory of his fertile imagination clearly show the mastery of the artist.” — LOUIS BRUENS, Art historian, writer and expert, Founder of Académie internationale des Beaux-Arts du Québec When Carson meets his maker, it is certain he will be told, “Well done…You have been faithful over a little; I shall set you over much; enter the joy of your Lord.” Carson says he has learned much in his 55 years on this earth. I have learned much simply by observing him, his actions, his work ethic and the response to it. While I have many objects of art in my environment, the Carson stands out as a champion. Not for its size, but for its power. It is a conglomeration of everything the man represents: legitimacy, attention to detail, the yin of softness and the yang of accountability. A light emanates from it. Herein lies the secret to human happiness: get it done and get it done right. There’s a serenity, as if feng shu-ing life from the inside out. Carson makes a case that we can have it all. Teaching by example deep wisdom, Carson’s paintings simplify dichotomies, pinpointing pathways to understanding, what the yogis call self-realization. Hendrix said, “Love can be found anywhere, even in a guitar.” Carson seems to be saying it can be found in a simple brushstroke, a collection of which brings thought to life, a triumph of good over evil. Of mind over matter. Of gain over loss. Thankfully, we have on earth, in our midst, in these pages, a representative of the power of a still, small voice speaking to us amidst the storm. With an artist like Carson at work, it is indeed a good time to be alive, if for no other reason than to see what will be his next creative invention. Victor Forbes is Editor-in-Chief and co-founder of Fine Art Magazine, published continuously from New York since 1975
Laboratory LAE for analyzing archaeology and works I am responsible for laboratory analyses and expertise in archeology and works of art, better known as the Laboratoire LAE. Our job is to authenticate works of art, that is, to make a scientific study of a work of art. We analyze the material that defines the essence of an artist in order to thwart forgeries. We analyze the composition of the constituent materials of a work of art in order to discover the gestures, the experience, and the creativity of the artist. I believe that our work is very rewarding and that it’s an opportunity because we get to meet great creators, great artists and beautiful works, which can sometimes be of very humble origin. This is the case, for example, of the first drawings in a decorated cave or the primitive writings of an ancient manuscript. But this can also be a brush stroke of a Leonardo da Vinci or the touch of a van Gogh, a Matisse, a Monet or a Chagall. So many great creators, great artists, who in their own way, help shape our evolution and humanity. I like to say, quite simply, that the works of these great masters are also important and bring as much information as the equations of Albert Einstein. So, you ask me, through all this, where does the work of Charles Carson stand? Well again, we are very fortunate. To be able to know such an artist during his lifetime is extremely rewarding, because we know for a fact that his work will shape our evolution and humanity. Charles Carson is a great creator. His work is inimitable, personal, spontaneous. I don’t know of any other work that resembles his. It is halfway between abstract and figurative art, it is not part of any movement or trend. His work is a superposition of materials, of shapes, colors, drawings that create a world of its own that is visually very rich, so rich that it even creates a world of sound. To be copied is the fate of great artists and Charles Carson will not escape this. His work is extremely unique, and we know from experience that it is very complex to copy his work, but it is also what defines the quality of a great artist, in this case a great Canadian artist. – BÉATRICE SZEPERTYSKI (Director and Founder of the Laboratoire d’analyses et d’expertises en archéologie et oeuvres d’art, a laboratory for analyzing archaeology and works of art that is better known as the Laboratoire LAE, Bordeaux, France. Scientific expert in art, Expert in the central office against the trafficking of cultural property)
“I deeply wanted to develop an original method of painting because I find it trite to simply paint what the eye sees. This led to attempts to dematerialize landscapes into more abstract and figurative forms. I am flattered that many … have analyzed my pictorial language and commented on its uniqueness and originality.” – CHARLES CARSON Charles Carson: A Master For Today Over 37 years of publishing an art and cultural magazine, we have had the privilege of meeting so many gifted people over this long a period of time. Can you imagine what it would be like if people didn’t have art? It would be a terrible plight. It’s a great honor to be involved with people in the arts. Some artists have risen to great acclaim and importance while others fall by the wayside, but the intrinsic stories of the artists are pretty much the same. Each brings his or her own need to communicate to the viewer through a window they open to their soul to express something deeply personal to the next level. I saw that the paintings of Charles Carson have a unique language. Initially, it was difficult to discern what the abstracts were telling me. Now I understand them very well. The language of the more Impressionistic pieces — the dreamscapes — I felt was very unique with the color usage and balance. The florals and seascapes invite you into the space to taste the colors. You are part of the process of whatever this moment is that the artist is describing. You are welcomed into the imagination of the process, which is far deeper than a mere snapshot. Here you will find the inspiration and mystique involving the colors combined with the rendering of the line: defined and united, yet singular in their presence, made all the more powerful by their coalescence and shared space which not only enrich the composition, but enable the viewer to comprehend the essence of the artists’ vision. The application and creation of the form is married to the colors so that the composition becomes very free, very available for people to enter into. The quality, the union — the synergy — brings success as the artistic statement is there and quite inspiring. Researching, reflecting and understanding, I could see that Charles has a great drive, capacity and great enthusiasm for the art. The level of his painterly energy carries the artistic statement through, bringing it to life and making it readily understandable. His colors serve the message even as the message serves the color. Carson, through his unique approach and visual language, lets people know immediately through the finished product what is that piece of the dream, that metaphor he is describing — his alphabet, as it were. When you do this successfully, you instantly have the viewer, if not you lose them. My initial foray into writing about Carson’s art was like a food for me. Describing Carson’s experience and offering it to people to enjoy was and continues to be, incredibly satisfying. Energetically, when viewing his work, Kandinsky, Mondrian, Picasso and van Gogh come to mind. Although one could say that there are those influences, Carson has a great respect for any artistic process that is authentic, that it is important to avoid ephemeral fashions and trends. Why Carson? He has a tempo. You can’t just paint and extrapolate unless you know form. You have to be able to paint in order to extrapolate as if the light is coming through so he applies the paint with a structure and energy that results in an almost kinetic activity in a stationery work of art. The form that results through this enhanced application of color is obviously from his subconscious yet well-studied intent. His vision allows him to step between the spaces and resultant colors not only emerge, but they vibrate. As one form transitions from dream to reality and reality to dream and the abstract in-between, Carson manages to keep the transparency and the colors incredibly clean, which is rare. They are built, they have definition and there is a certain texture to the resultant paintings that is complex to arrive at. This combination of harmony and tempo is very complex and difficult to arrive at yet, via his painterly process, Carsonism emerges and it is unlike any other school of thought to date. He set out to be singular, to use the standard materials as no one before him has and he has succeeded. There are elements of this work that I have not seen elsewhere nor have I seen this technique done elsewhere. He is the only one in the world doing this style. Founding a process, a language and an artistic technique all his own, Carson is well on his way to taking his place among the great artists of the era. Source: Fine Art Magazine, New York, Winter 2012/2013 Publication: http://issuu.com/carsonisme/docs/fine_art_magazine_featuring_master_carson DOCUMENTAIRE SUR L’ARTISTE: http://youtu.be/ZkoFf2S8gHg |
.
DICTIONNAIRE DROUOT COTATION – PARIS 2013
DICTIONNAIRE DROUOT COTATION – PARIS, 2013
Guide Art Cotation des Artistes du XV IIème siècle à nos jours
130 000 VENTES ET COTATIONS
En couverture « sculpture cube mosaïque » du maître en beaux-arts Charles Carson
Le Dictionnaire DROUOT COTATION Larousse publie plus de 130 000 ventes de tableaux, dessins, gravures, sculptures, photos et arts du feu, du XVe siècle à nos jours. Réalisé sous la direction de *Christian SORRIANO-président de DROUOT COTATION à Paris, association d’experts et de commissaires-priseurs, cet ouvrage est accessible à tous les publics pour estimer, acheter ou vendre des œuvres.
Rédigée sous la responsabilité de commissaires-priseurs et d’experts, le Dictionnaire de Cotation renouvelé et réactualisé offre un large panorama du marché de l’art d’aujourd’hui, et reflète fidèlement toutes les œuvres significatives qui se vendent et s’achètent dans le monde. La reproduction de 10 300 œuvres fait de ce Dictionnaire la plus grande galerie d’art jamais publiée.
Il est proposé à tous ceux qui veulent estimer, acheter ou vendre des œuvres d’art dans tous les domaines de la création. Il est aussi le premier ouvrage, dans l’histoire de l’art, à donner la cotation des artistes contemporains. Le Dictionnaire couvre l’ensemble du marché de l’art.
Cette édition, réunit l’ensemble de ce qui constitue l’actualité mondiale du marché de l’art. Le Dictionnaire Cotation est une référence indispensable pour les professionnels, les collectionneurs et les amateurs d’art qui souhaitent connaître la valeur des œuvres d’un artiste.
38 500 € | La vuelta | acrylique | 91x122cm | 2011 | |
45 000 € | Le hibou | acrylique | 122x122cm | 2011 | |
22 500 € | Bouquet fleurs | acrylique | 51x41cm | 2012 | |
95 000 € | Chant d’oiseaux | acrylique | 152x102cm | 2012 | |
23 500 € | Chant printanier | acrylique | 76x76cm | 2011 | |
58 000 € | Découverte | acrylique | 152x61cm | 2012 | |
33 500 € | Été en éveil | acrylique | 122x122cm | 2011 | |
35 000 € | Évasion | acrylique | 76x76cm | 2012 | |
92 000 € | Evasion | acrylique | 122x244cm | 2011 | |
35 000 € | Finesse | acrylique | 152x101cm | 2011 | |
40 000 € | Fleurs sauvages | acrylique | 152x122cm | 2011 | |
180 000 € | Fond marin | acrylique | 122x244cm | 2012 | |
82 000 € | La croisée … | acrylique | 137x305cm | 2011 | |
13 500 € | Le grand chêne | acrylique | 51x41cm | 2011 | |
175 000 € | Soleil automnal | acrylique | 247x369cm | 2011 |
.
11 février 2009
Christian SORRIANO
Président de DROUOT COTATION à Paris
Expert en Art et en Antiquités
Pour un vieil expert comme moi, il n’y a ni secret ni mystère, en art, les copistes, les imitateurs et les opportunistes sont vite démasqués. Tous ces barbouilleurs peignant sans âme, sans émotions et sans frissons, des champs, des fleurs, la mer, des corps ou des visages, et qui s’improvisent du jour au lendemain « artiste » !
A l’écart des modes et de la facilité, Charles Carson décline toutes les facettes uniques de son immense talent poétique, en offrant dans chacune de ses œuvres, un souffle de vie, sa vie, afin qu’elles interrogent et réjouissent l’œil et l’esprit des connaisseurs qui les accrochent sur les murs de leur quotidien.
Charles Carson a creusé son sillon vers la postérité artistique, car aujourd’hui on dit c’est un Carson, comme on dit c’est un Picasso, un Matisse, un Warhol, un Basquiat et tous les autres artistes immortel
*Christian SORRIANO – Président de Drouot Cotation, PARIS – Expert en Art et en Antiquités – Expert en ventes publiques depuis 1979 – Expert et Assesseur à la Commission des Douanes depuis 1994 – Expert près de Tribunaux Administratifs – Expert à l’Union Internationale (1992) Chargé de Mission par le Gouvernement français Arrêté du 2 décembre 1992, afin de structurer « Les professions de l’Art et des Antiquités »
« L’héritage d’un artiste révolutionnaire – 35 ans de créativité »
ARABELLA magazine, Canada, USA, édition, 2013 Un Jewel Brilliant » Debra Usher «L’artiste canadien Charles Carson est reconnu sur la scène artistique internationale comme le père du « Carsonisme »- un terme désignant ses créations singulières et profonde, pleine de couleur et de vivacité. Il a passé les 35 dernières années à peindre des toiles à couper le souffle, des images qui donnent à réfléchir, alimentée par une passion pour les régions tropicales de l’Amérique latine, lâ où il vécu près de 10 ans et a beaucoup voyagé. Son langage pictural unique rend son œuvre très prisé à collectionner. Son nouveau défi pour les trois prochaines années – la création de murales et de pièces majeure de musée pour les marchés de l’Europe et du Moyen Orient. » « Presque dès le début, il était entendu que Charles Carson serait un succès …. » « …Ses coups de pinceau sur la toile s’apparentent à la flambée des notes trouvées dans les meilleurs solos de saxophone alto. Peut-on oser dire David Sanborn et John Coltrane sont dans le même souffle que Charles Carson? L’histoire décidera, mais en son temps Carson donne une pointe vibrante pour le mystère incomparable et unique de la vie – qui se reflète dans ses oeuvres. » «… Charles Carson a adopté son propre mode d’expression avec la passion d’un maître, mais il possède aussi le nerf d’un aventurier et l’intelligence d’un historien …» «…Aujourd’hui, Carson a acquis une reconnaissance au niveau international et reconnus par de nombreux historiens et experts en arts pour son style unique « Carsonisme ». «…Il est tout simplement impossible d’ignorer un artiste qui a découvert de nouvelles valeurs de l’art, manière qui remet en cause toutes les tendances, des genres ou styles qui dominent le marché de l’art traditionnelle contemporain d’aujourd’hui. Charles Carson à la capacité d’imaginer, interpréter et transposer sa vision unique du monde autour de lui avec force et subtilité. « Il est considéré par la critique comme l’un des plus grands artistes contemporains de ce siècle, Maître Carson ayant saisie le langage picturale parlé autrefois par Mondrian, Riopelle, Jackson Pollock, Sam Francis et Wassily Kandinsky, l’artiste a su prendre les devants – Car la création et la mise à jour de son mouvement tout à fait unique et original, interprété d’une tel façon théâtral et magistral, qu’aucun de ces grands maître ou génies de l’art des temps passé, n’avais su imaginé ou même pensé jusqu’à présent. » « Ces figures légendaires ont accompli des exploits extraordinaires, mais aucun n’a créé d’une manière si unique, si personnel son style, qu’il ne pouvait-être définie par un isme. Carson, par son unicité inégalé, un nouveau mouvement est né. Le « Carsonisme ». Source : ARABELLA magazine, Canada, USA, édition, 2013
Magazine ARABELLA, Winter, 2012/2013 The Legacy of an Artistic Revolutionary Charles CARSON, mba Artist to Collect / 35 Years of Creation A Brilliant Jewel written by Debra Usher The term “Carsonism” reflects Carson’s All consuming devotion to original painting. He is the innovator of a unique pictorial language or style, of which he is the father and founder. His mosaic technique has a complexity of colour and vibrancy, yet does not leave us clues to his secret. He knows where he is going and, as his audience and art lovers, we simply have to follow. His brushstrokes on the canvas are akin to the soaring notes found in the best alto sax solos. May one dare say David Sanborn and John Coltrane in the same breath as Charles Carson? History will decide that, but in his own time Carson gives a vibrant tip of the hat to the incomparable mystery and uniqueness of life – all of which are reflected in his canvases. From almost the beginning it was understood that Charles Carson would be a success. The perfect coordination of skill, movement, pace and organization and the incredible brightness of his palette remind us of the wonderful paintings from 1950-1960 of Jean-Paul Riopelle. But Carson, by his clarity and transparency, shows us he is different and of equal quality. It is an abundance of colour and density that sets him apart. In Carson’s work he presents us with a stunning depth to his palette, as he slips from abstraction to figurative within a single brush stroke. He takes us on a trip through a universe of varying dimensions; to discover a world in which living forms are born of his own dreams and reflections – on Earth, over the sea or via the flight of a bird. Charles Carson has embraced his chosen mode of expression with the passion of a master, but he also possesses the nerve of an adventurer and the intellect of a historian. He has devoted himself entirely to his art since 1983, participating in numerous exhibitions in Canada, the United States, Europe, Asia and South America. Today, Carson has gained recognition at the international level and become known among art historians and consultants for his unique style. He is considered by critics to be one of the great contemporary artists, having learned the pictorial language once spoken by Jean-Paul Riopelle, Jackson Pollock, Sam Francis and Wassily Kandinsky, and he has forged forward – translating and updating this style in wholly original ways these earlier geniuses never even imagined. A “Natural” Talent Born in Montreal in 1957, Carson discovered his calling as he approached his teens. At this time, his artistic heroes included Renaissance greats Leonardo da Vinci and Michelangelo, as well as the modern masters Turner and Matisse, all of whom Carson says “devoted their lives to the pursuit of excellence and whose art continues to move people generations after their passing. Their genius is a constant source of inspiration.” Yet, young Carson found himself frustrated with his own futile attempts at originality. “My imagination was both my greatest asset and my worst enemy,” he admits. “I had the sense of a higher place beyond – a unique destiny, other universes to discover. In my mind, I dreamt of a creative life that was not subject to anyone’s authority. Refusing to follow a predetermined path…I was determined not to offer my work for sale until I had achieved my goal of creating a new pictorial language without any direct resemblance to an existing style or technique.” So, Carson embarked on a quest to find his vision – to Europe, Asia, the US and South America, living in a dream world fueled by the sea, forests, wildlife and his lofty personal ideals. “I wanted to live new experiences, artistically as well as culturally,” he recalls. These many journeys gave rise to years of disciplined research to develop the pictorial language with which Carson is now identified. “I continued to perfect my technique for juxtaposing colours, using acrylics to create vivid abstract forms,” he explains. “I spared no experimentation with special effects. I would drop bags of paint from the roof of the house and rush to see the splatters they created on the sidewalk! Or, I would use a drill to spin a panel I had coated with different colours of acrylic paint. Not to mention the balloons filled with paint that I would burst over canvases! I even used an old bicycle wheel to spread colours on a canvas to see the effect it produced.” After residing in South America for 10 years, he also stumbled upon the true inspiration for his groundbreaking art: the environment. Carson is strong, but somewhere in Colombia he found that even the strongest river cannot flow uphill. He became infatuated with the world’s fragile beauty and grew indignant in the face of man’s lack of conscience. It did not take him long to find out the world was upside down and when he discovered this, he sought to make it right. In Carson’s view, art should capture the beauty of the environment and simultaneously instill a desire in others to preserve that beauty. “I am very sensitive to ecological and environmental issues, so nature is the source of my inspiration and I strive to represent it in different forms transformed by the mind’s eye. My paintings are vehicles for communication, communion; living works.” His art, being widely collected, attests to its appeal. His auction records at esteemed houses affirm this. In Search of a Personal Style Finding his passion for painting in 1970, Charles Carson began to work within traditional motifs, gaining inspiration from his surroundings. These first paintings were figurative. However, in the end, he found they were inhibited and unsatisfactory for embodying his artistic needs. On the journey to develop a more individually suited approach, abstract and figurative gestures were combined. This technique, along with his unique depiction of pictorial image as written universal glyph, distanced Carson from other stylistically-familiar motifs. At thirty-three, he travelled to Latin America where the spirit of inspiration gleaned from the South American landscape led him to a new personal era of expression. He made a name for himself in Colombia, where he held numerous exhibitions and developed an amicable relationship with the great Colombian painter, Fernando Botero. While many native artists left for Europe and America in search of fame and fortune, Carson found international recognition emanated from his stay in South America. The influence that painters, topography and people of Colombia exerted upon the young artist, and the vibrant and ancient culture he absorbed, informs much of his work today. It would seem that Kandinsky’s words from his immortal little book, The Spiritual in Art, published in 1910 (“The boldness of colour in a painting must attract the spectator forcefully, and at the same time mask the deeper content.”) left a lasting impression on the young artist. The impact of Carson’s colours grew in the tropical vistas, far away from the winter of his youth – those frigid nights where shapes haunted his compositions, giving them a certain dimensional presence. In those cold days, he learned to focus on the hidden dynamic that so energizes his work. He paints movement with a technique and energy appropriated from masterful predecessors like Mondrian, Jackson Pollock or van Gogh. Those legendary figures accomplished extraordinary feats, but none worked in a manner so unique that his style could only be identified by his name. Carson, on the other hand, has “Carsonism.” (…)
PUBLICATION: http://issuu.com/carsonisme/docs/magazine_arabella_inglewood_fine_art_-_charles_car . . . . Attention aux imitations, Stéphanie Rivet – Éric Dupont – Patrick Pépin – Galerie d’art Beauchamp – Le Luxart – Bel Art Gallery – Galerry Rufus – Galerie d’art Emeraude – Beauchamp Art Gallery – Galerie Courtemanche – Latitude Art Gallery – Whistler Village Art Stephanie Rivet – Eric Dupont – Gallery – Les Galeries d’art Beauchamp – Hazelton Fine Art Galleries – Galerie d’art Ambiance – Chantal Malet – Galerie d’art Céleste. |
« Une autre page d’histoire de l’Art Moderne Mondial pourra être écrite »
Albo d’ORO internazionale, Italia 2013
En couverture Maître Charles Carson
« Une autre page d’histoire de l’Art Moderne Mondial pourra être écrite »
L’Artiste canadien Charles CARSON, maître en beaux-arts, a reçu un triple prix de reconnaissance au Grand Gala International des Arts Visuels, Italie 2012, pour son implication dans le monde de la peinture. Le Prix «NEPTUNE 2012» et le Prix spécial «SPARTACUS, DROITS DE L’HOMME» décernés aux Personnalités des Arts, des Sciences et de la Culture ainsi que le Prix, « SOGLIANO CAVOUR 2012 », Prix de la paix et de la Liberté.
C’est le 12 décembre dernier, lors d’une cérémonie organisée par l’Association culturelle «Italia in Arte» dans la ville de Lecce (sud de l’Italie) que le lauréat canadien a été honoré et primé pour avoir contribué au développement et à l’affirmation de la culture mondiale.
Roberto CHIAVARINI, Directeur artistique, écrit : « Le génie de Carson se manifeste lorsque le créateur interrompt subitement son écriture, composée d’une grammaire picturale aculturelle (écriture qui ramène aux racines les plus nobles de l’Histoire de l’Art Européen) pour s’animer, finalement, vers des compositions pleines d’énergie pure, d’un grand impact émotif-spirituel-transcendantal, énergie que l’artiste transmet conceptuellement à ses observateurs avec une immense limpidité exécutive et avec une authentique touche de lyrisme ».
Cap. dr. Michele MIULLI, Esperto d’arte confirme : « Avec originalité et passion, le génial Charles Carson fixe les canons d’une nouvelle norme esthétique : une phénoménologie artistique révolutionnaire imprégnée d’expressivité physionomique et semi-abstraite, avec une interprétation convergeant vers la recherche de la sublimation concrète, pour redécouvrir l’âme de la nature et de ses créatures dans le monde.. »
LE COMITE D’HONNEUR, composé des Personnalités de Haute portée Institutionnelle et Morale, mandatées par la Direction Artistique lui a décerné les Hautes Reconnaissances, pour les raisons suivantes :
– PRIX D’ART « NEPTUNE 2012 », Dieu des Mers et Seigneur des Eaux
Pour l’importance des articulations picturales Thématiques mises en œuvre dans le domaine des Arts Visuels, fruit d’indiscutables Intuitions Intellectuelles et de Finesses Culturelles.
Charles CARSON est aujourd’hui reconnu, au niveau international, pour ses créations lumineuses, exécutées avec force et élégance, qualifiées de « Carsonisme » par de nombreux historiens et experts en art internationaux. L’Association Culturale « Italia in Arte » de Brindisi en Italie, devant tant de génie et de créativité, est fière de remettre à maître Charles CARSON cette haute récompense pour la reconnaissance de son œuvre exceptionnelle, axée sur la création d’un nouvel ‘isme’, le ‘’Carsonisme’’ et, de plus, pour son engagement culturel par lequel « une autre page d’histoire de l’Art Moderne Mondial pourra être écrite » a indiqué le jury italien dans sa remise des Prix lors de cette cérémonie du Gala International des Arts Visuels d’Italia in Arte.
– PRIX DES DROITS DE L’HOMME « SPARTACUS 2012 » , Emblème du Héros Idéaliste, capable de lutter de manière titanesque, au nom de la liberté
Pour le savant engagement individuel, social et professionnel prolixe, crucial et innovateur, qui révèle aux Générations futurs, le message essentiel de Paix et de Liberté.
– PRIX SOGLIANO CAVOUR 2012
Le département de la Culture attribue à maître Charles CARSON le titre honorifique d’Artiste émérite de la Ville de Sogliano CAVOUR (Lecce) établi à l’occasion du 150° anniversaire de la signature du décret du Ministère de l’Intérieur, daté du 13 novembre 1862, qui conféra la dénomination « CAVOUR », à la ville de Sogliano.
Albo d’ORO internazionale, Italia 2013
EL MAESTRO CHARLES CARSON
Italia in Arte
“Un’altra pagina della Storia dell’Arte Moderna Mondiale potrà essere scritta”
L’Artista canadese Charles CARSON, Maestro in Belle-Arti, a ricevuto un triplo premio di Riconoscimento il Gran Gala Internazionale delle Arti Visivi, in Italia 2012, per il suo impegno nel mondo della pittura. Il Premio “NETTUNO 2012” abbinato al Premio “SPARTACUS, SPECIALE DIRITTI UMANI 2012” consegnati a Personalità del mondo dell’Arte, della Scienza e della Cultura gli sono stati conferiti con il Premio “SOGLIANO CAVOUR 2012”, Premio della Libertà e della Pace.
Il 15 dicembre 2012, presso l’Antico Teatro “G. Paisiello” e durante una Cerimonia organizzata dalla Associazione culturale « Italia in Arte » in città di Lecce (nel sud dell’Italia) è stato onorato e premiato il laureato canadese per aver contribuito allo sviluppo e alla affermazione della Cultura nel Mondo.
Roberto CHIAVARINI, Direttore artistico, attesta : « La genialità di CARSON, si manifesta,allorquando, egli interrompe, improvvisamente,la sua scrittura fatta di una grammatica pittorica acculturata (scrittura riconducibile alla radice più nobile della Storia dell’Arte Europea), per accelerare, infine, verso impianti compositivi pieni di energia pura, dal grande impatto emotivo-spirituale-trascendentale, energia che l’Artista trasmette, concettualmente, ai suoi estimatori, con immensa limpidezza esecutiva e con un autentico tocco di liricità. »
Cap. dr. Michele MIULLI, Esperto d’arte precisa : « Con originalità e passione, il geniale Charles Carson fissa i canoni di un nuovo gusto estetico: una fenomenologia artistica rivoluzionaria permeata di espressività fisiognomica e semi-astratta, con una interpretazione convergente verso la ricerca della sublimazione concreta, per riscoprire l’indole della natura e delle sue creature all’interno del mondo. »
IL COMITATO D’ONORE composto da Personalità di Alto spessore Istituzionale e Morale, su Mandato della Direzione Artistica gli ha conferito gli Alti Riconoscimenti, con le seguenti Motivazioni :
– PREMIO D’ARTE « NETTUNO 2012 », Dio dei Mari e Signore delle Acque ,
Per la importanza delle articolazioni Tematiche, messe in atto nel campo delle Arti Visive, frutto di indiscutibili Intuizioni Intellettuali e di Finezze Culturali.
Charles CARSON è ormai noto al livello internazionale per le sue creazioni luminose, realizzate con forza e eleganza, e definite da “Carsonisme” da molti Storici ed Esperti d’Arte Internazionali. La Associazione Culturale « Italia in Arte » di Brindisi (Italia), davanti a tanto genialità e creatività, è orgogliosa di conferire al Maestro Charles Carson l’Alto Riconoscimento per il suo eccezionale lavoro, fondato sulla creazione di un nuovo « isme », le « Carsonisme » e, inoltre, per il suo impegno culturale con il quale « un’altra pagina della Storia dell’Arte Moderna Mondiale potrà essere scritta » a precisato la giuria italiana della premiazione durante la ceremonia del Gala Internazionale di Arti Visivi di Italia in Arte.
– PREMIO DIRITTI UMANI « SPARTACUS 2012 », Emblema dell’Eroe Idealista, capace di lottare titanicamente, in nome della Libertà.
Per il sapiente impegno individuale, sociale e professionale profuso, cruciale ed innovativo, che rivela, alle Generazioni future, l’essenziale messaggio di Pace e di Libertà.
– PRIX « SOGLIANO CAVOUR 2012 «
Il Comune di Sogliano Cavour conferisce a Maestro Charles Carson, il Titolo Onorifico di ARTISTA BENEMERITO della Città di Sogliano Cavour (Lecce) istituito in occasione del 150 e anniversario della firma del decreto da parte del Ministero dell’Interni, datato 13 novembre 1862, che diede la denominazione « Cavour », alla città di Sogliano.
Italia in Arte
.
.
.
.
Attention aux imitations, Stéphanie Rivet – Éric Dupont – Patrick Pépin – Galerie d’art Beauchamp – Le Luxart – Bel Art Gallery – Galerry Rufus – Galerie d’art Emeraude – Beauchamp Art Gallery – Galerie Courtemanche – Latitude Art Gallery – Whistler Village Art Stephanie Rivet – Eric Dupont – Gallery – Les Galeries d’art Beauchamp – Hazelton Fine Art Galleries – Galerie d’art Ambiance – Chantal Malet – Galerie d’art Céleste.
Magazin’art Hivers 2013, Charles Carson, « LE ROI SOLEIL »
Magazin’Art – Winter 2013
Pour souligner c’est 35 ans de carrière
Magazin’Art lui consacre, 8 pages en hommage à l’artiste.
LE ROI SOLEIL
Isabelle Gauthier
«Sur ses toiles, Charles Carson porte une attention toute spéciale à la couleur. Sa limpidité, sa fluidité et son intensité doivent être palpable.»
Charles Carson poursuit une carrière de peintre depuis 1978, carrière qui s’articule sur plusieurs continents en plus d’une longue liste d’expositions. Passionné croyant en la force dune attitude positive et muni d’un esprit batailleur l’homme s’est bâti une histoire s’est vu baptisé un style le « carsonisme » ainsi qu’une valeur marchande qu’envient surement grand nombre d’artistes. Le principe qui sous-tend ces réalisations tient à la philosophie de vie de Charles Carson : Crois en toi en premier fais ce que tu aimes et différencie-toi.
Lors des messes du dimanche de son enfance, il était fasciné par la lumière filtrant au travers des vitraux. C’est cette pureté, cette luminosité qu’il recherche à rendre.
«…le fondateur du Musée d’Arts Contemporain de Montréal, Guy Robert, crée le terme «carsonisme» pour décrire son style pictural. L’historien en art Louis Bruens produit une analyse du travail de Charles Carson et décrit la forme de son écriture picturale comme «unique au monde». Un moment charnière qui lui confirme sa qualité et son unicité telle qu’il se la représentait.
http://issuu.com/carsonisme/docs/magazinart_-_charles_carson_/1
L’art de vivre – Américor Média – Carson sa vie son oeuvre
Créateur du mouvement «carsonisme».
CARSON SA VIE SON OEUVRE.
Anne Richer
Cette biographie sur Charles Carson s’imposait naturellement afin de révéler l’homme et son œuvre, comprendre ce qu’il a fallu à cet artiste de persistance, de détermination pour atteindre un sommet dans l’Art.
Son cheminement artistique, qu’il soit lié ou pas à sa vie personnelle, a donné une peinture vivante qui surprend le néophyte par la clarté de sa forme, se singularise par sa force, son originalité et sa vivacité.
Charles Carson a 50 ans. Les trois décennies passées ont été fructueuses; l’artiste a consacré le meilleur de lui-même à peaufiner sa technique. La plus grande partie de son temps et de son énergie a servi à développer une écriture personnelle.
Il est indispensable que l’on se penche sur son processus de création, même si une grande part de celui-ci appartient au mystère.
Qu’en est-il de son style?
Il lui appartient en propre comme celui d’un écrivain ou d’un compositeur de musique. Il n’a eu de cesse au cours de ces années de chercher, au-delà des modes picturales, car la mode voile le regard, au-delà des frontières de l’art, une nouvelle façon d’imaginer le monde. Il a exploré un langage différent, rafraîchi, éminemment imaginatif, et offert à celui qui le découvre une bouffée d’air pur. Depuis le début, il a voulu se démarquer, sortir des sentiers battus en vue de laisser son empreinte à l’art contemporain. Des explorations qui se sont poursuivies et se poursuivent encore, avec une force extraordinaire d’entêtement et de vision, parfois dans la plus grande solitude, à travers les aléas de l’existence, mais toujours avec la discipline qu’impose la pratique d’un art.
Carson est aujourd’hui une valeur sûre dans le paysage des arts canadiens et sur le plan international. Sa signature est garante d’un talent qui ne se dément pas, suscitant la reconnaissance louangeuse, l’admiration sans équivoque. La réputation de l’artiste n’est pas surfaite, car son œuvre est à la fois universelle et intemporelle.
Avec nombre d’années à venir encore à créer, ses tableaux vont atteindre indubitablement, sur le plan de leur valeur marchande, les plus hauts sommets. Pour l’amateur de statistiques : en 2008, le Dictionnaire Drouot Cotation, Paris (ISBN: 978-2-9524215-2-2) rapportait que la valeur de certaines œuvres de Charles Carson atteignait 150 000 € sur le marché international de l’art. Chacune de ses expositions au cours des dernières années, dans de nombreux pays du monde, a permis aux collectionneurs de suivre son évolution et de s’en réjouir. Plusieurs d’entre eux n’ont pu résister à l’envie de posséder un de ses tableaux, notamment Bill Clinton, ex-président des États-Unis.
Finalement, comme toute idée qui jaillit du volcan du subconscient à travers un magma de gestes et de réflexions, il est parvenu à perfectionner une technique remarquée, étudiée, décodée par les experts et historiens d’art. Dès 1990, Louis Bruens, historien, écrivain, et expert en art, a été l’un des premiers à affirmer que la manière de peindre de l’artiste, au-delà de l’époque et des traditions, méritait son propre titre. Il reconnaissait l’originalité du style « Carson » et en faisait l’éloge dans une brillante analyse.
« La peinture au sujet de laquelle je m’exprime ici écrit-il, que l’on peut aisément qualifier de contemporaine, ne relève ni de l’impression-nisme, ni du surréalisme ou d’autres définitions en “isme”; elle s’inscrit dans un ordre de valeur totalement différent des tendances, des genres et styles que l’on retrouve généralement sur le marché de l’art. À mon avis, il s’agit donc d’une peinture véritablement distincte de tout ce qui s’est fait, et de tout ce qui se fait à notre époque, et depuis longtemps… »
Il conclut : « Carson, un nouvel “isme”. »
Pour sa part, Guy Robert (1933-2000), historien, écrivain, éditeur et fondateur du Musée d’art contemporain de Montréal en 1964, publiait en 1992 sa propre analyse objective.
« […] Aucune étiquette des “ismes” bien connus dans la pagaille de l’art contemporain ne semble pouvoir y adhérer, et je devrai donc me résigner, d’ailleurs avec grand soulagement, à nommer ce style : le carsonisme! »
Il poursuivait ailleurs ses observations :
« En ma qualité d’expert et d’historien en art mon impression initiale, en observant avec grand plaisir un ensemble important des œuvres mêmes de l’artiste, en fut une de fraîcheur, de dynamisme, de rythme : fraîcheur et vivacité de la palette, dynamisme et variété des compositions, rythme qui anime chaque segment des œuvres, un peu comme dans le meilleur jazz où le sens de l’improvisation dilate merveilleusement la structure instinctive de la mélodie et l’anime de sa syntaxe syncopée, ou, si l’on préfère, comme dans les sonates de Scarlatti et les concertos de Vivaldi, où variations et modulations fondent à la fois l’ordonnance et les subtilités de l’œuvre.
[…] Carson donne au tableau une profondeur particulière plus fascinante que la plus habile maîtrise des systèmes les plus savants de perspective. »
Qu’en disait, pour sa part, Jacques de Roussan, historien, écrivain, éditeur et expert en art (1929-1995)
Il a analysé l’unicité de l’écriture picturale de l’artiste. « […] C’est-à-dire que tout devient silhouette et suggestivité qu’on peut lire sinon interpréter en faisant appel à un minimum de références picturales. Cela ne signifie pas que cette lecture s’impose au premier regard, mais bien plutôt qu’elle relève d’un phénomène optique avec, comme toile de fond, un kaléidoscope chromatique qui devient véritable fête pour le spectateur. Il s’agit en somme d’une nouvelle manière de peindre, une forme d’écriture picturale unique par sa sublimité, où l’on découvre un entre-deux mondes d’une mouvance perpétuelle. »
Robert Bernier, historien, écrivain, critique d’art, éditeur et rédacteur en chef de la prestigieuse revue Parcours L’informateur des arts, consacrait, pour sa part, une analyse de 16 pages à l’œuvre de Carson. Étude concrète qui donne à celui qui regarde un tableau de Carson de meilleurs outils pour le comprendre.
« Cette approche (en parlant du carsonisme) n’est pas facile à décrire, mais, de manière générale, on peut parler d’une succession infinie de touches légèrement obliques qui, sur la surface, dynamisent au maximum la perception de la matière et du sujet, le tout s’animant sur la toile dans des transparences subtiles tout à fait sensationnelles, donnant une impression de profondeur à la couleur. On dirait un flot incessant de particules, tout de même assez larges, qui balaient la matière avec une régularité fascinante, voire déconcertante. »
Voilà donc qu’existe désormais le mouvement carsoniste dans la vie des arts. On dit de lui spontanément qu’il rayonne, éclate, invente et fait preuve d’une étonnante joie de vivre.
Confirmé par le Magazine Prestige dans sa livraison de décembre 2006 : « […] Des écoles de carsonisme sont en voie d’être créées dans le monde : ailleurs au Canada, en Algérie, Espagne, France, aux États-Unis, en Afrique, Amérique du Sud… »
Bien des voix fortes continuent de s’ajouter, dont celle de Lise Grondines, historienne en art, diplômée de l’Académie française des sciences et des lettres de Paris et qui fut présidente du Salon international des Beaux-Arts de Montréal en 2002.
« […] le “carsonisme” vous place, exprimait-elle en s’adressant à l’artiste, au premier rang de l’avant-garde sur la scène artistique canadienne et internationale.
[…] Tout le monde s’entend pour dire que vos œuvres relèvent d’une parfaite maîtrise et peuvent être considérées comme des pièces maîtresses en art abstrait contemporain, au monde. Elles sont rafraîchissantes, puissamment exécutées et d’une rare expression… »
Qu’importe le titre ou l’étiquette. Qu’importe la manière de le dire, de le décrire ou même de le cataloguer. Pour l’artiste, c’est l’affaire des autres. Sans être indifférent aux témoignages admiratifs, à l’analyse de son œuvre par des experts, son tempérament ne le porte pas à pavoiser. Il poursuit la seule route familière, celle du travail.
Hommages à la nature : mer, forêts, faune.
Hommages à la beauté fragile du monde.
Indignation devant l’inconscience des Hommes.
Cris d’alarme lancés en éclats vifs sur la toile pour éviter qu’elle ne meure.
Voilà la quête absolue de l’artiste.
Avant tout, Carson donne à l’incomparable, mystérieuse et unique vie un vibrant coup de chapeau qui se répercute à la surface de sa toile et de notre conscience pour l’allumer.
«Je voudrais des prairies teintes en rouge et des arbres peints en bleu.»(Charles Baudelaire)Le bleu. Non pas le bleu du ciel. Non pas ce bleu de Prusse que Chagall qualifiait de couleur dangereuse parce qu’elle était, selon lui, trop présente. Ni l’ardoise, ni l’outremer, ni le pervenche. Mais bien plutôt un bleu électrique, vibrant, léché, titillant le regard, éclaboussant la toile de lin tendue, posée sur le chevalet.Avec un fin pinceau bien enfermé dans sa main, le peintre applique ce bleu avec délicatesse et assurance. C’est le seul moment, pour le bleu, où il prend un pinceau. Autrement, il se sert de ses spatules, alignées dans un ordre parfait comme les instruments d’un chirurgien.Il sait où il va dès qu’il pose les yeux sur la toile, dès la première couleur, le premier mouvement. Il sait où il nous emmène, c’est-à-dire dans un univers autre que celui qui nous est familier. Ce sera peut-être une forêt dense, une jungle aux mille mystères; mais peut-être aussi un trésor caché au fond de la mer, des poissons inconnus qui montent la garde. Pourquoi pas des fleurs, des branches, un oiseau? C’est ce que notre œil veut y voir ou retenir.L’émotion transcende l’anecdote.Pour lui, le peintre, c’est différent. Il laboure, il défriche avec audace. Il n’a jamais pris encore cette route. Il la trace sans hésiter comme ferait l’explorateur sur une île déserte, dans un fouillis d’herbes hautes.Avant le bleu éclatant, il avait posé d’autres couleurs fondantes sur la toile, comme un drap. Il les a laissées se déposer. Carson va inscrire, à travers ces couches juxtaposées, ses secrets d’alchimiste pour atteindre la transparence souhaitée. Il n’improvise pas. Fluidité, limpidité, voilà ce qui a constitué la majeure partie de ses recherches, des heures et des heures d’observations et d’expérimentations.Ce canevas sert de point de départ. Depuis la pensée et le regard jusqu’au geste, une phrase s’est formée. Ininterrompue en dépit de points de suspension, D’une phrase à l’autre, un livre s’est ouvert. Une histoire a commencé.On s’y aventure sur le bout des pieds, des lèvres, dans une forme de pudeur contenue, et d’excitation, il faut bien l’avouer. Comme un enfant devant un feu d’artifice qui allonge le bras vers le ciel, émerveillé par la pureté et la force des couleurs.Le peintre est debout en sarrau, sa tenue de travail éternelle, un sarrau peinturluré de haut en bas, à lui seul un tableau, témoin des longues séances en atelier, des éclaboussures, de la débauche de couleurs.Aujourd’hui est une des rares fois où il permet à une étrangère d’envahir son lieu physique de création, l’antre où il séduit en silence les gnomes cachés, ces génies capables de rendre visible ce qui est invisible. Il souligne le fait que je suis privilégiée de pouvoir partager durant quelques heures son espace de travail. La pudeur et la réserve lui interdisent ordinairement le grand spectacle de la performance. L’atelier est son royaume, la générosité de consentir à me recevoir est d’autant plus émouvante. Sa compagne y accède du bout des pieds pour lui rappeler affectueusement qu’il ne doit pas oublier de manger, de reprendre son souffle. Mais, comme tout artiste, il a besoin de s’extraire du monde, de s’enfermer dans sa bulle. Il lui arrive même de perdre la notion du temps. Ses lunettes de presbyte posées en équilibre sur le bout de son nez, il me gratifie d’un grand éclat de rire qui permet enfin d’éclairer un regard inquiet, constamment aux abois; un regard qui tient à la fois captif et distant son interlocuteur. Des yeux qui ont l’habitude de voir ou d’imaginer autre chose que la réalité, au-delà de la réalité. Ce jour-là, malgré ma présence, il s’étonne de sa capacité de concentration. L’expérience n’est donc pas trop désagréable. C’est plus fort que lui : pinceaux, peinture, spatules, éclairage, l’ordre nécessaire au rituel, rien ne peut le distraire sévèrement de son travail. Ni du regard, ni de l’esprit. Il parvient même à rester attentif aux questions les plus naïves, auxquelles il répond d’une voix douce, patiente. Il réfléchit à voix haute : – Oui, à quoi penses-tu maintenant, là, en faisant ce geste? Et puis, silence. Le refuge du peintre est situé à mi-chemin d’une impasse anonyme, presque banale, sans les signes distinctifs habituels que certains artistes exubérants impriment à leur lieu de vie. Parfois, ce sont des sculptures étranges longeant les sentiers, des couleurs osées, une signature sur une boîte à lettres ou bien une architecture excentrique. Mais Charles Carson n’est pas exubérant. Il n’a rien du personnage farfelu ou scandaleux. Il cherche plutôt à se fondre dans la foule, à rester anonyme. À la limite, il n’a pas l’air d’un artiste, c’est-à-dire qu’il ne tente pas de créer l’illusion en déguisement ou en décor. Une fois la porte de sa tanière refermée sur nous, l’espace le retient, entre en lui, de même que l’odeur des pigments et la lumière de novembre. L’atelier. Ce n’est pas seulement un lieu physique. Un atelier de peintre, le sien en particulier, est un lieu mystique. Dans tous les recoins, peu importe l’heure, des étincelles de créativité surgissent pour mettre le feu à la toile, des forces étranges qui sommeillaient s’éveillent enfin dans les gestes cohérents et précis de l’artiste. Ce que le peintre voit et que nous, nous ne voyons pas, est issu d’une réalité incontestable. L’artiste véritable crée un univers. Ce peut être celui dans lequel nous vivons, mais il peut s’agir aussi d’une sorte d’Atlantide, paradis perdu, société idéale. Nous pourrons chercher à le comprendre une fois le tableau terminé. Quel est son rituel avant de se donner, comme un artiste avant d’entrer en scène? Un salut virtuel à la rivière, sorte de pacte entre la nature et lui. La rivière du Nord. Cette eau noire automnale dont le courant suit la direction du vent et emporte sous nos yeux, ce jour-là, des canards tout ébouriffés, qui hésitent entre prendre leur envol vers des cieux plus cléments ou partager avec nous la glace et la tourmente à venir. Le choix de ce lieu de vie ne tient pas du hasard seulement. Charles Carson avait besoin de cette eau, de cette rivière qui lui apporte, durant la belle saison, l’occasion de prendre le large en pensée, de jeter une ligne à l’eau. Il souhaitait cette mouvance, l’eau qui coule dans une direction et qui tout à coup bifurque pour faire face au vent. Qui n’arrête jamais son élan, comme la vie elle-même. Il ne se sentirait pas heureux dans un paysage plat, une solitude figée, à la manière du peintre Lemieux. Sur l’autre rive, les arbres sont serrés les uns contre les autres, frileux, noirs et nus. Ils vont alimenter la mélancolie de l’artiste pour de longs mois. Il voudrait tellement que l’été perdure, qu’il y ait du soleil en abondance, un hamac caché sous les feuillus pour laisser libre cours à une certaine indolence qui l’habite. Afin de produire l’énergie créatrice, il lui faut de ces moments suspendus dans le temps, entre ciel et terre, entre action et contemplation. « Et que vienne la neige! » dit-il. Lorsqu’elle tombe en rafales et qu’on est à l’abri, elle devient belle. Sa lumière au mois de janvier est unique, il en convient, mais elle ne servira pas son inspiration, du moins pas consciemment : « Je n’ai pas envie de peindre ce genre d’atmosphère. » Mais revenons au tableau et à l’atelier. La table trônant au milieu de la pièce est recouverte de grandes feuilles de contreplaqué. Les pots de peinture acrylique sont à portée de main, car l’artiste crée ses propres mélanges selon son inspiration et l’alchimie créatrice des unions secrètes entre les pigments et lui. Le choix des couleurs composées n’est pas fortuit. Bien qu’il soit guidé par une vaste expérience peaufinée d’années de travail, l’idée qui germe et sa sensibilité vont s’imprimer avec leur personnalité propre. Il a donc réuni ses outils et placé le chevalet à contre-jour. Un divan projette sur le plancher son ombre rose. Des tableaux récents couvrent les murs. On entend en sourdine la voix du ténor Pavarotti. « J’aimerais que tu écoutes bien la dernière note, me dit-il en haussant le son de l’appareil. Quelle émotion! » Il peint souvent en écoutant de la musique qui provoque l’émergence d’images, de souvenirs. L’opéra pour lui se résume en ces mots : « Les violons, l’intensité, le drame. Cela me vire à l’envers. C’est de l’art pur, un chef-d’œuvre, cette musique! » « La peinture, c’est aussi des mots », dit-il en reprenant l’ouvrage interrompu. Peindre ou écrire relèvent du même geste. Il aime penser, et il le répète souvent, qu’il est devant la toile comme l’écrivain devant la page blanche. Il pourrait, à l’instar de Baudelaire, déclarer que : « La peinture est une poésie qui se voit au lieu de se sentir; et la poésie est une peinture qui se sent au lieu de se voir. » Le poète affirmait aussi qu’un coloriste est un poète épique. Carson a son écriture, son style. Il exprime sa créativité, unique en son genre, par une technique remarquée, décodée, identifiée, qui lui a valu des analyses de la part d’experts et d’historiens en art réputés, telles qu’elles sont décrites dans l’avant-propos. L’objectif de perfection n’est cependant jamais atteint. C’est à la fois une quête et un désespoir. Mais c’est aussi du courage. Celui de ne pas baisser les bras, ni la tête. Comme pour tout artiste véritable, le doute est son compagnon, suivi parfois de périodes d’exaltation où tout semble plus facile, où les œuvres plaisent sans qu’il ait quoi que ce soit à repenser. Pour son pur plaisir. Carson poursuit donc devant moi le tableau entrepris quelques heures plus tôt, qui se découvre un thème, une anecdote. « Le spectateur doit apprendre à lire, consciemment ou pas, les scènes et les sujets proposés. Dans un enchaînement presque endiablé des éléments de la composition, on distingue les propos de Carson derrière la puissance formelle de son interprétation », expliquait pertinemment Jacques de Roussan. « Ce qu’il y a sous nos yeux à l’heure actuelle, c’est un brouillon », dit le peintre encore insatisfait, soucieux d’aller au bout de ce qu’il a en tête. « Je travaille les formes, je laisse couler l’inspiration avec elles et je définis peu à peu ce que ce sera. Je ne dessine rien avant. » « Il peint beaucoup à l’inspiration, écrivait le critique et historien d’art français, Alain Coudert. Le spectateur en ressent l’ardeur, ce souffle exigeant, surtout au contact de ses grands formats. Exécutant l’œuvre aux frontières semi-figurative et non figurative, Carson pose sa matière à la spatule, en transparence dans sa juxtaposition de couleurs, obliquement et par petites touches. Il complète ensuite son œuvre par un traitement en diagonale et en épaisseur des blancs, comme un effet ténu de neige. Ceci a pour effet de concentrer la lumière et d’accentuer les contrastes… On reconnaît la main du maître, celle du carsonisme qui fait école… » Aujourd’hui, pour ce tableau qui vient tout droit de son imaginaire, il veut aller plus loin, faire apparaître autre chose qui va se raffiner par un trait ici, un trait là, se parfaire, demander de la réflexion. Le tableau tel qu’il était déjà m’apparaissait abstrait, moderne, éclatant, et le peintre aurait pu s’arrêter là. Magie de l’image qui nous entraîne très loin, dans un seul regard. Selon moi, il s’agissait d’un tableau digne d’enrichir une collection privée. « Voilà, c’est fini, je signe », aurait-il pu me dire. Mais a surgi cette impulsion incontrôlable qui l’a ramené à la spatule, au pinceau, au regard soucieux et pointu posé sur le tableau. C’est qu’il sentait émerger autre chose qui n’était pas tout à fait en vie encore, autre chose qui n’attendait que lui pour venir au monde. Cette autre chose tirée du magma de couleurs devenait des fleurs, un bouquet entier, me semblait-il. Oui, mais quelles fleurs? Où est le modèle? Il n’y en a pas. Celles-là n’ont pas de nom. On ne peut pas dire en les regardant : « Ah! Voilà des pivoines. Des roses! » Et le vase et la table qui n’existaient pas il y a à peine quelques instants, ce décor, cette perspective tout à coup installée par un trait et qui donne de la profondeur au tableau. De quelles superpositions de tons sont-ils issus? De quels gestes? Encore une fois, où est le modèle? Comment voit-il ce qui semble invisible à l’œil nu? J’ai pourtant bien regardé, je n’ai rien vu; il n’y a aucun signe extérieur d’inspiration. Le tableau a été exécuté de l’intérieur. Tout est apparu, a disparu, réapparu; l’ébauche et plus tard le tableau fini ont été un tour unique de prestidigitation. Étonnement de ma part! Il est lui-même surpris, surexcité. C’est cette émotion qu’il recherche en peignant. « Ce plaisir », ajoute-t-il. Et cette découverte d’un secret en son être qui s’incarne sur la toile. Comment son cerveau a-t-il pu emmagasiner tant d’éléments épars et comment l’inconscient parvient-il à y mettre de l’ordre? Touches subliminales et subtiles de jours enfuis, de paysages, d’émotions, d’amours; les heures passées à rêver, à réfléchir, à donner un sens à la vie. Tout nourrit l’acte de créer. Mémoire heureuse aussi, puisque, dans une sorte d’hallucination, ce qui apparaît sur la toile est primesautier, et peut s’expliquer comme l’écrivait Guy Robert : « Peindre n’est pas copier, ni reproduire. Peindre, c’est évoquer comme chez Cézanne, ou célébrer comme chez Rubens, voire fustiger comme chez Francis Bacon. Mais peindre, c’est surtout faire apparaître, révéler, “donner à voir”, selon le beau titre d’un recueil de poèmes d’Éluard, publié en 1939. » Charles décode l’étonnement sur mon visage et lit dans mes pensées : – Tu te poses la question, n’est-ce pas? Est-ce une nature morte? C’est ainsi que l’on décrit ce genre de peinture. Je pense que ce n’est pas une expression juste. Je crée une nature pleine de vie, moi, exubérante, loin d’être morte! Pourquoi inventer des mots qui sonnent faux et cachent leur vrai sens? Le peintre est en pleine dérive de langage. Son regard s’illumine et il éclate de rire en suivant mon regard absorbé par le tableau. Il réfléchit à sa réponse. J’ai le temps d’ajouter : – Et faut-il absolument un message? – Certes le langage de la peinture abstraite n’est pas compris par tout le monde. Il n’y a aucune part de snobisme dans cette réflexion. Bien au contraire. Son humilité naturelle favorise son empathie pour les autres : Il ne tient pas à ce que son travail reste en vase clos, n’appartienne qu’à une élite. « Je veux donner une ouverture à l’œuvre. L’ouverture nécessaire à la bonne compréhension du public. » La conscience des êtres en général tient à sa personnalité profonde, mais est aussi le résultat d’une vie en dents de scie, en déboires qui le porte à les comprendre sans effort. C’est à la fois une force et une faiblesse, peut-on penser lorsqu’on le connaît mieux. Il croit qu’il doit partager son talent et son savoir-faire avec tous ceux qui y sont sensibles. Son travail de peintre, c’est une chose, mais, lorsqu’il ne peint pas, qu’il redevient un homme « ordinaire », il écoute toutes les histoires, tous les chagrins, se laisse séduire par les larmes, fond devant la misère, pleure avec le pleureur. Est-il nécessaire de préciser qu’il a eu son lot d’entourloupes et de hâbleurs? Il tente aujourd’hui de mieux se protéger, mais la carapace est toujours douce et tendre au toucher. Au moment où il crée, un artiste participe à la beauté de l’univers. C’est un acte de communion entre les êtres humains. Un don de rédemption. Carson va dans la direction opposée. Il y a des moments, bien sûr, où le sens de la vie nous échappe, où la vue se brouille, où l’espoir s’effiloche. Il faut résister aux assauts du négativisme, rester vivant coûte que coûte. « Je veux apaiser avec ma peinture. J’aimerais consoler celui qui est triste, lui redonner le goût de vivre. L’art doit nous rendre meilleurs, avec toute la passion de la vie, toute l’énergie du possible. » Il a la tête pleine de choses à dire et n’a pas encore livré tous ses mots, comme s’il s’agissait d’une richesse inépuisable. Au début de la cinquantaine, il se sent d’attaque, régénéré par la mise au rancart des tristesses de sa vie. Il a fait ce choix, il y a relativement peu de temps, de travailler sur le bonheur, sur son bonheur, de rester lové dans une bulle rose et douce. Le diable emporte la notion que les artistes ne peuvent créer que dans la souffrance, ou dans l’orgueil même, tout concentrés sur le paraître! Il jette un sort aux défaitistes. Et tant pis s’il n’est pas compris au premier regard. Il prend sa revanche avec ceux qui tressaillent devant un tableau et qui rendent grâce à l’artiste, à leur manière, en choisissant de l’emporter chez eux, dans leur intimité. Alors, il peint. La nuit de préférence. Il n’a pas besoin de paysages, de modèles vivants, ni de cartes postales. La lumière du jour ne lui est pas indispensable; il la jette sur la toile la nuit en éclats multiples par la seule force de son évocation. – Tu y vois clair? – La nuit, je suis forcé de travailler des couleurs plus intenses. Alors, le tableau, le jour, « éclate ». La nuit, il rôde comme un chat dans la maison sur le bout des pieds. Ses savates familières et usées le mènent droit à l’atelier, en traversant d’abord la cuisine, le salon, son bureau, tandis que la maisonnée est endormie. Il centre son esprit sur un point. La toile qu’il a tendue plus tôt dans la journée irradie dans le noir. Le temps pour lui semble n’avoir ni commencement ni fin. Parfois, une lune bienveillante lui tient compagnie en éclairant juste ce qu’il faut sur sa table de travail. Les silences familiers de la maison, le chien à ses pieds : – Chut! Ne fais pas de bruit, lui dit-il. Ce sera pendant quelques heures la fête des images lointaines, rayonnantes sur la toile de lin, transformées, transfigurées. « […] Il ennoblit ses modèles jusqu’à la sublimation la plus totale. Il les plonge dans un bain de lumière et de couleurs et leur redonne leur essence première, leur faisant ainsi atteindre, au travers de cette brume lumineuse et colorée, une apparence multidimensionnelle… », écrivait Caroline Leroux, critique d’art (extrait des Éditions Utilis, Art 1997). Ce calme! Le corps et l’esprit réconciliés, voilà ce qu’il aime de la nuit. Et tout ce qu’elle lui a donné lorsqu’elle se retire à l’aube, tout cet accomplissement. Quelle joie de peindre! Et quelle bienheureuse fatigue que cette joie! Les heures s’étirent entre nous et le peintre est toujours debout sur des jambes solides, esquissant de temps à autre un pas arrière. Les sourcils froncés, il vérifie la composition, le cheminement de l’œuvre. Et voilà qu’elle lui fait exprimer cette autre idée. – Le rôle de l’art est de créer l’émotion. Le tableau doit nous parler, nous emporter loin, le plus loin possible. On ne doit pas acheter un tableau sous prétexte que le peintre est bien coté. C’est une très mauvaise décision. Ce qu’il faut reconnaître chez un artiste, c’est cette volonté d’aller plus loin dans la communication. En 1993, à l’occasion du lancement du livre Carson, publié chez Iconia, et écrit par Guy Robert, la conservatrice du Musée Vaudreuil-Soulanges où avait lieu l’événement, Pierrette Labonté, a confirmé l’objectif de l’artiste : « Lire ses œuvres, c’est contempler, c’est découvrir la figuration à travers l’abstraction dans une explosion chromatique qui apporte joie et bonheur de vivre. Elles font du bien au cœur. Leur qualité, leur originalité et leur dynamisme nous entraînent, nous emportent, nous réjouissent. » « Objets inanimés, avez-vous donc une âme? », se demandait le poète. Pour l’artiste peintre, le plus grand défi consiste à donner une âme à l’ensemble de son œuvre. – L’œuvre porte en elle-même sa propre émotion. Mais son créateur en est l’instigateur, reconnaît Carson. Il y a la forme et il y a le fond. La pensée de l’artiste est indissociable d’une œuvre marquante, durable. Elle doit s’articuler sur une profonde sensibilité, sur l’intelligence universelle. Pour donner de l’équilibre à un tableau, rien de tel que les mathématiques, les règles de compositions, la règle d’or, les règles de perspectives, suggère-t-il. – Elles sont la rigueur quand tout le reste paraît illogique. Il aurait aimé poursuivre ses études pour en comprendre mieux les rouages. Car les mathématiques recèlent une intuition qui rejoint l’art : des oppositions certes, et finalement une logique formelle construite sur la base du symbolisme. Les chiffres eux-mêmes sont des symboles. Nombres et symboles, pour les mathématiques : espace et temps pour l’Art. Un tableau fini n’est pas incertain; il contient sa propre logique et s’adresse à nous dans une langue intelligible. C’est un monde en soi. Comme dans la galaxie où la multitude est tout de même organisée. Il se laisse soudain emporter par son enthousiasme : – J’ai toujours eu des envies de grands tableaux, s’écrie-t-il, en esquissant de larges gestes. Je vais exploser! Dans un même souffle, il ajoute : – Il faut que je consacre le temps voulu à ce quelque chose d’immense que j’ai envie de créer. Ma tête est pleine, elle déborde, c’est difficile à expliquer. Et, si je ne fais pas bientôt ce qui est là, je vais être profondément malheureux. J’ai déjà connu cette exaltation, mais de cette intensité, jamais. L’artiste ferme un instant les yeux, dépose ses lunettes sur la table, repousse de la main le chevalet. La fatigue commence à creuser sa niche dans ses reins. Il s’étire comme un chat. De gros nuages noirs chevauchent le ciel, la rivière est devenue sombre, la fin du jour allonge son ombre à nos pieds et jusque sous nos yeux. La lumière n’est décidément plus la même. Le tableau non plus. La couleur est souveraine, organisée et insuffle déjà son énergie. « La couleur pure! Il faut tout lui sacrifier. L’intensité de la couleur indiquera la nature de la couleur », disait Gauguin. Couleurs et sujets sont apparus, les uns et les autres entrelacés, ne faisant plus qu’un. Il ne semble pas y avoir eu de véritables difficultés picturales au cours de ces heures de travail. Ou bien est-ce une espèce d’état de grâce propre à l’artiste, qui a suffi à les gommer? Le tableau pourrait être signé; il ne le sera que plusieurs jours plus tard. Le ton des confidences baigne dans une douce torpeur. Il faudrait du café. La voix est plus rauque, assourdie. – Tu n’as pas l’habitude de disséquer ton travail? – En cours de création, non. Le processus exige une parfaite concentration. Là, je suis entre deux mondes. Il faut une sorte de transe pour peindre. Et expliquer la façon de faire une œuvre au fur et à mesure de sa mise au monde me ramène au réel, me fait perdre le fil. Voilà pourquoi je ne le fais jamais. Il a souvent dit : « L’art de peindre est d’oublier la matière, cette dernière n’existe pas… elle n’est plus qu’ombres, lumières et couleurs aux reflets multiples. » Voilà qu’on le réclame pour le dîner. Ce partage intime d’une journée de travail au cours de laquelle un tableau s’est ébauché, s’est poli, s’est inscrit dans sa réalité, a permis de tisser des liens avec l’artiste, d’investir son intériorité, d’établir le pacte de la confiance mutuelle grâce à laquelle il pourra explorer plus avant. Ce fut tout au long des jours, des mois, un processus semé de découvertes multiples; de fascinants paysages intérieurs, quelques fois noyés de brume, d’autres fois nimbés de rose. Le mois de mars 1957 était comme ceux que ce pays connaît : gris, dégoulinant, porteur de giboulées ou de giboulettes, selon l’expression acadienne, cette neige mouillée et molle qui tombe du ciel en rafales et réduit à néant l’espérance de temps doux. C’est aussi en général un temps de lassitude, un entre-deux, après le long hiver qui nous a privés de chaleur et de lumière. Dès la deuxième semaine du mois, à l’approche de la date officielle du printemps, on se sent des fourmis dans les jambes, on a envie d’ouvrir grand les fenêtres. Pour peu qu’un tout petit rayon de soleil nous y invite. Pour elle, les journées sont bien remplies, le ventre lourd, les pieds endoloris; elle est parfois rompue de fatigue par des nuits de veille si l’un d’entre eux a été malade. Sans compter l’ordinaire de la maison qui exige temps et énergie! Pour lui, l’hiver a été particulièrement rude. Entre son travail de réparations mécaniques au garage familial, les tracasseries inhérentes à la bonne marche de son affaire, les menus travaux pour rendre son foyer plus confortable, le chef de famille est, lui aussi, éreinté. On le retrouve parfois taciturne, mais habité d’une forte ambition qui ne s’est jamais démentie au fil des années. Les aînés entendent leurs parents discuter de la possibilité, de la nécessité une fois encore de déménager. Changer de maison est un geste qui se justifie par le désir de trouver mieux, plus grand, plus confortable. Au moment de la naissance de Charles, ils habitaient le quartier ouvrier Saint-Michel à Montréal. C’était dans la rue, dans la ruelle, au parc que les enfants apprivoisaient leur univers. Le 13 mars 1957 tel que prévu, dans un décor de briques, de bois et de pierres, en pleine nature citadine, quand l’hiver fond en rigoles, est né le cinquième enfant de la famille : Charles. Un autre garçon! En attendant la venue de ce futur petit-fils, le grand-père paternel avait fabriqué des jouets en bois fignolés avec tendresse. La grand-mère possédait bien des habiletés comme celle de fabriquer des sucres d’orge dont les enfants raffolaient! Elle était prodigue de gâteries à leur égard. Ces gestes simples étaient remplis d’une grande affection. Chez les garçons qui précèdent Charles, la venue d’un nouveau bébé ne signifiait pas grand-chose à part le fait qu’ils seraient encore plus nombreux à se partager l’attention maternelle. Ce sentiment confus est une ombre portée sur le nouveau venu, déclaré officieusement futur souffre-douleur. N’est-ce pas souvent le rôle ingrat du benjamin dans l’organisation du pouvoir des aînés? Qui sera le mâle dominant dans la meute? Les paris se sont ouverts, chacun des garçons possédant une forte personnalité. Et jusqu’à quel point la guerre aura-t-elle lieu dans l’enfance d’abord et plus tard dans la vie? La naissance de Charles ne marque pas la fin de la famille, loin de là. Cinq autres enfants vont venir grossir le clan après lui. « Ma mère n’a jamais eu beaucoup de vacances », reconnaît Charles, magnanime, car il sait, maintenant qu’il est père lui-même, ce qu’une famille représente. Il les comprend d’avoir eu envie d’être ailleurs au loin, sur des plages, sous des cieux plus cléments, pour adoucir leur vie quotidienne. Goût de l’aventure? Ils choisiront de temps à autre des escapades sur les plages américaines, dans des lieux touristiques populaires, lorsque l’état de leur fortune le permettra. Seuls les derniers-nés de la famille profiteront le plus souvent de ces plaisirs. Comment, de toute façon, pourraient-ils partir à douze dans une auto? Au cours de sa tendre enfance, Charles s’est souvent perdu dans ses pensées, semblable à tout enfant imaginatif et sensible. Une feuille d’arbre qui virevolte, un nuage, et voilà que cet enfant n’est plus là. On a beau le réclamer, le chercher, son esprit vagabonde parmi les belles choses du monde, toutes celles qui sont invisibles et mystérieuses. Ce serait tellement plus facile de regarder le paysage, de suivre du regard l’eau noire de la rivière, de se balancer langoureusement et tranquillement au rythme du temps. Suivre la trace d’un rêve, mais ne pas faire l’effort de le réaliser. Comme des millions d’êtres humains. L’environnement de son enfance ne portait pas particulièrement à rêvasser. C’était un luxe de se laisser aller. Le contexte économique de l’époque, la dynamique familiale ne donnaient pas beaucoup le temps aux images vagues de se fixer. Autant d’enfants dans la famille! Tant d’agitation quotidienne! Et tellement de préoccupations à la fois indispensables et triviales chez des parents qui avaient la responsabilité première de mener tous leurs moussaillons à bon port. Le rêve éveillé est pourtant si fertile, si prometteur! Surtout pour une jeune personnalité sensible qui se cherche. Peut-être davantage chez un être muni d’antennes qui se rendait compte assez rapidement que, si rien n’est solide en ce monde, rien n’est acquis, qu’il faut se tenir aux aguets à l’égard des dérapages quotidiens des êtres qui nous entourent. On doit essayer de protéger le confort de son rêve, tenir éloignée l’anarchie et rester accroché aux plus belles choses du monde, celles justement qu’on ne voit pas. Peut-être est-ce ainsi que l’imaginaire d’un artiste se crée. Peindre, c’est comme inspirer et en même temps expirer. Le geste s’inscrit dans la vie, au même titre qu’un cœur qui bat. Voilà plus de 30 ans que Charles Carson a fait le choix de maintenir vivant son souffle pour la création. Une énergie renouvelable, mais fragile. Chez tout artiste, le défi consiste à garder les pieds sur terre tout en ayant la tête dans les nuages. Peindre, c’est aussi créer des éléments et ensuite les réunir pour en faire une œuvre. Comme pour une musique qui s’ébauche de l’intérieur et veut prendre le large, une page qui se noircit de mots, un corps qui danse. Une œuvre est d’abord issue d’éléments épars qui, par la magie du talent, composent une production distincte et cohérente. Faire émerger tout de suite, entre un pinceau et une toile, par la seule force de l’imaginaire, ce qui n’existait pas. Le défi est de pouvoir faire comprendre et aimer cette chose nouvelle, la rendre accessible. À cette époque pas si lointaine, faut-il le rappeler, les clochers des églises catholiques étaient nombreux à poindre dans le ciel québécois. On avait même surnommé Montréal : la ville aux cent clochers! Et les parvis d’église depuis le début de la colonie et encore au cours de la deuxième moitié du XXe siècle constituaient le lieu par excellence des rassemblements sociaux. Des bavardages. Lieu rassembleur, c’est là que s’entretenait le rite catholique invitant les familles, hommes, femmes et enfants, à une pratique fervente. À l’intérieur de l’église, le silence était obligatoire, et le respect des lieux imposait même une certaine rigueur dans la tenue vestimentaire. Chapeaux à plumes et à voilettes pour les femmes, col empesé et veston du dimanche pour les hommes. Plusieurs fois par année, à l’occasion des grandes fêtes religieuses, les enfants y étrennaient leurs nouveaux atours. C’était déjà, pour l’enfant sensible, les caractéristiques d’un certain esthétisme qui s’imprimait par le protocole, les rituels, la tradition. Ce fut là le décor des premiers émois et découvertes esthétiques de nombreuses générations. Si certains fidèles y étaient plus ou moins sensibles, d’autres, par ailleurs, en subissaient un émerveillement béat. L’église physique de pierre et de verre semait le germe d’un rêve, d’une certaine vision de la beauté. Où donc ailleurs qu’à cet endroit pouvait-on voir la lumière transfigurée de vitraux éclatants, admirer l’étonnant talent des sculpteurs de statues, et celui non moins spectaculaire des peintres de tableaux du chemin de Croix? La musique elle-même, les voix, tout le répertoire sacré ont souvent consacré des vocations artistiques. Le silence et le recueillement jouaient un rôle subliminal pour imprimer des images fortes, durables. Charles, tout petit, assistant en compagnie de ses parents et de ses frères aux cérémonies religieuses, surtout celles des grandes fêtes qui exigeaient un cérémonial particulier, y trouvait un pur ravissement. Il remarquait tout. Les peintures en trompe-l’œil, les habits sacerdotaux brodés d’or, la foule recueillie. Il s’en souvient encore avec émotion. Le charme opérait déjà quand il franchissait les lourdes portes de l’église à Repentigny, ville de banlieue cossue où la famille était allée s’installer quelque temps après sa naissance. Il passera toute sa jeunesse à cet endroit. Sensible aux symboles de manière précoce, en plongeant son index dans l’eau du bénitier, il se sentait purifié et légitimé. De quoi? D’entrer de plain-pied dans une caverne d’Ali Baba somptueuse. De se gaver les yeux de tout ce qui brille : celle de la flamme dansante des lampions dans les chandeliers, celle des candélabres. Mêlés à l’odeur de la cire fondante des bougies flottant dans l’air, les effluves de l’encens lui donnaient vaguement la nausée. Selon l’heure du jour, la lumière extérieure se répercutait sur les saints de plâtre, conférant à leurs yeux de vitre un air de vie. Les anges et les saints des vitraux s’animaient. L’enfant Charles était emporté dans un autre monde. Évidemment ce n’est qu’aujourd’hui qu’il en mesure l’impact sur son imaginaire, dans un souvenir sublimé et attendri. Était-il agité? On l’imagine plutôt immobile, docile, imitant la foule, nullement mortifié ni impatient. Silences, chuchotements et psalmodies, debout, assis, à genoux, tout cela ajoutait au mystère enveloppant. Il y croyait. C’était sa foi. Une foi enfantine, naïve et absolue. Quel était donc le lien qui l’unissait à Dieu dans sa jeunesse? Quand on ne sait rien du grand Mystère, quand on est un enfant, on suit la voie que les autres nous tracent. Avec le temps, si la foi fuit, Dieu s’éloigne petit à petit et sa voix disparaît. On est seul. On cherche un Père. Charles comme tant d’autres se demande ce que Dieu fait pour les êtres humains, quelle est cette sorte d’amour qui ne peut empêcher les catastrophes de se produire? Il a alors développé une spiritualité personnelle basée davantage sur le désir de l’Homme d’atteindre l’absolu en poursuivant un idéal. Qu’il soit artiste ou mystique, l’Homme tend toujours vers la perfection. Sa liberté individuelle, sa liberté d’artiste sont allergiques, depuis qu’il en est conscient, aux diktats quels qu’ils soient. Si l’artiste doit être esclave de quelque chose, c’est de l’impulsion de créer seulement. Une exigence absolue. Et puis le Dieu de son enfance ne doit pas être enfermé uniquement dans un lieu de pierres, mais dans le vivant : « Il est en nous, en chacun de nous, car la création ne peut être guidée que par la puissance d’un Créateur universel. Force inexpliquée, transe, qui nous mène à dépasser nos limites », croit-il. Rien ne peut résister à la puissance de la volonté humaine. « L’Homme doit exercer son libre arbitre. C’est le gage de sa liberté. » Les forces que l’on porte en soi sont des outils de dépassement. La conscience de ne faire qu’un avec le monde, d’appartenir aux étoiles et aux grains de sable lui est venue dans un même souffle. Les montagnes, les rivières, les mers, tout ce qui appartient à notre Univers, tout ce qui vit sont pour lui des lieux sacrés, mythiques, plus précieux qu’un autel couvert d’or. L’effet « cathédrale » des grands arbres, notamment ce qu’il découvrira plus tard en Amazonie, le force à admirer le génie du grand Architecte.
|
Son statut «d’enfant du milieu » a façonné son tempérament, c’est indéniable. Faire sa place dans une famille de dix enfants représentait en soi un défi. L’enfant était timide et tranquille, pas très bagarreur, sauf en cas d’intrusion de son territoire. On pensait peut-être qu’il était heureux simplement, sans grandes exigences, qu’il n’avait pas besoin qu’on s’attendrisse sur ses états d’âme. On l’oubliait. Parfois même physiquement, comme on le verra plus tard.Pourtant, chacun des dix enfants, neuf garçons une fille, avait besoin de sa dose d’attentions, de tendresse. Besoin de se sentir unique, malgré le nombre d’enfants, par un amour parental qui peut seul forger un adulte équilibré.Agatha Christie devait posséder cette richesse intrinsèque pour survivre aux multiples meurtres qu’elle a décrits. « L’une des plus grandes chances qui puisse vous arriver dans la vie est d’avoir une enfance heureuse. J’ai eu une enfance heureuse. »Charles aussi a eu une enfance heureuse, tient-il à préciser. Quels sont les enfants devenus grands qui n’ont pas la nostalgie d’un passé absolu, idéalisé? Les caresses et autres démonstrations d’amour n’étaient pas tellement répandues à cette époque, surtout dans les familles nombreuses! Est-ce par pudeur, pruderie, voire ignorance du b.a.-ba de la psychologie enfantine? Le temps manquait, l’énergie allait au plus pressant : la survie. Les enfants devaient d’abord manger. Et puis, à quoi serviraient les démonstrations intempestives d’affection pour des garçons? Ils deviendront des hommes forts, et des hommes, c’est connu, ça ne pleure pas.Charles, à l’instar de ses frères, rêvait de devenir grand, habile et débrouillard comme son père.L’air sage et résigné du petit garçon lui permettait instinctivement, en guise de consolation, d’échapper à une partie de l’autorité parentale. Qui se soucie d’un enfant tranquille?Cet enfant était, de plus, généreux et empathique. Il partageait. Il comprenait, protégeait. Des qualités à double tranchant qui le plaçaient souvent en état de vulnérabilité, d’exploitation, si ce n’était d’abus.Une famille nombreuse peut être une école d’altruisme. Elle le fut pour lui. Cependant, en contre-partie, il aimait bien mener ses affaires à sa manière; il a exigé très tôt qu’on le laisse en paix, qu’on respecte son jardin secret.Une famille nombreuse qui ne roulait pas sur l’or, mais qui, en apparence, se débrouillait mieux que bien d’autres dans pareille situation. Charles se souvient de leur maison de Mascouche, des meubles de style Louis XV, des lustres de cristal. Il admet qu’une certaine opulence dans son passé a pu avoir une influence sur son goût des belles choses, aujourd’hui.Être aimé, voilà la quête de tout être humain, d’un enfant en particulier. Charles se sentait-il aimé? Inconsciemment, comme tous les enfants, il croyait l’être. L’enfant ne connaît que ce qu’il reçoit. Pour cet enfant sensible à l’extrême, à l’affût des signaux de tendresse, il aurait fallu que l’amour parental soit mieux exprimé, sans condition, et toujours présent.Il n’était qu’un être de plus à se contenter d’une affection coupée en dix parts égales. Sa mère était surchargée. Son père se concentrait sur tout ce qui pouvait rapporter plus d’argent à la famille. Il y a eu la mécanique en premier lieu, mais aussi la rénovation de maisons et, au fil des années, un tas d’autres métiers rentables. Orgueilleux et fier, le petit Charles n’était pas du genre à fréquenter l’école avec des pantalons trop courts, un veston étriqué, une chemise au col élimé! Ce n’est pas qu’il était vaniteux à outrance, mais il avait aussi conscience d’une forme d’esthétisme. L’école ne réussissait pas à le motiver suffisamment pour qu’il y trouve une échappatoire. À la maison, ses parents n’avaient pas le regard de ceux d’aujourd’hui, obsédés par la performance et la réussite. « J’étais doué en mathématiques et je possédais une très bonne mémoire. Mais je m’entêtais à refuser d’étudier certaines matières que je n’aimais pas ou que je jugeais mal enseignées. » C’était le cas notamment des arts plastiques. Jouer avec de la pâte à modeler durant tout un cours le déprimait. « Ce n’était pas assez profond, ni assez intéressant, trop ludique et enfantin. » Il avait le sentiment de perdre son temps, ce qui a fait fondre au départ l’enthousiasme et l’a entraîné dans d’irrésistibles rêveries. Sa dissidence était symptomatique d’un système qui mettait tous les enfants dans un moule, sans égard pour leur rythme personnel d’apprentissage ou leur personnalité. « J’aimais l’école pourtant », confie-t-il avec un fond de regret, car, si on réussissait à capter son attention, il était heureux. Il l’a quittée trop tôt sans réfléchir, sans en mesurer les conséquences. Sans prévoir qu’il allait le regretter plus tard. Sa curiosité, sa capacité d’apprendre toutefois sont restées intactes. Son abandon fut malheureusement le geste le plus flamboyant de sa délinquance, alors qu’il était persuadé que sa présence à l’école n’était pas le meilleur moyen d’atteindre l’indépendance à laquelle il rêvait si fort. Pourquoi s’est-il braqué contre le seul élément qui pouvait vraiment l’aider à s’évader, ou tout au moins à mieux s’y préparer? Forte personnalité, caractère opiniâtre, voire buté, l’enfant s’est placé involontairement dans une zone de fragilité. À l’école comme à la maison, il était difficile sans doute pour les adultes en autorité de résister à sa volonté farouche. Son imagination était à la fois sa richesse et sa pire ennemie. Il pressentait un ailleurs, plus haut, plus loin; un destin unique à vivre, d’autres univers à découvrir, avec une urgence déraisonnable. Dans sa tête, il créait sa vie, et non pas celle que lui imposait l’autorité, refusant la route tracée d’avance, préférant cent fois l’inconnu. Rétrospectivement, il se voit comme un garçon qui projetait une image de parfait contrôle de lui-même, mais qui crânait. Un peu amer à l’évocation de cette période de son enfance, et même plus tard dans sa vie, il fait ce triste constat : « Quand j’y pense, ce sont des étrangers qui m’ont encouragé le plus au cours de ma vie, sans jamais rien demander en retour. » Ni la maison ni l’école ne pourront lui faire vivre des expériences enrichissantes, suffisamment fortes pour alimenter la lumière vive de son intelligence. Il lui a fallu très tôt trouver en lui d’autres ressources. Il possédait incontestablement une personnalité bouillonnante, imaginative, inventive. Plus futé que bien des enfants de son âge, il jouissait d’une curiosité naturelle qui l’entraînait à vouloir expli-quer les choses, plus loin que le « comment ça marche ». Il trouvait par lui-même, à force d’obstination, des réponses à beaucoup de questions. Pas forcément toujours les meilleures réponses. Et non plus, pas forcément toujours dans son intérêt. Il ne faisait qu’à sa tête; son comportement marginal, indépendant, rebutait l’autorité. Insoumission, obstination, tout était bon pour ne pas entrer dans le rang. Souvenir douloureux d’un enfant différent des autres, qui n’arrivait pas à bien se défendre alors qu’il se plaçait en porte-à-faux. Les religieux enseignants au Manoir Saint-Henri-de-Mascouche dispensaient pourtant un enseignement de haut niveau dont il aurait grandement bénéficié s’il avait pu accepter quelques règlements! Les pédagogues devaient bien se rendre compte que tous les enfants ne sont pas issus du même moule. Dans toutes les générations, il est des enfants qui poussent leur intelligence et leur capacité critique jusqu’au point où l’enseignant doit retrouver la part en lui de modestie et d’émerveillement, et surtout ne pas hésiter à remettre en question sa manière d’enseigner. Pourquoi Charles ne voulait-il pas apprendre la flûte à bec? « Je détestais cet instrument », dit-il. Il y avait là un beau défi pour le professeur de musique. Alors, au gymnase, puni, mis à l’écart, il dessinait et lisait! La société n’est pas tendre pour les « différents ». Marginal et solitaire, il le sera toute sa vie. Avec toutefois de grands efforts de compromis plus tard. Il aimait bien être seul, sans jamais être lymphatique. Au contraire. Il s’est créé des occupations, seul ou avec d’autres. « Qui m’aime me suive… » La réflexion d’abord, mais l’action doit suivre inévitablement. Il le sentait, elle servirait le mieux son désir d’évasion et serait un levier pour son indépendance. En bande, le combatif a eu cet instinct du jeune animal à la fois prudent et audacieux. Il collectionnait toutes sortes d’objets : des monnaies d’ici et étrangères qui sonnaient dans sa main comme des promesses de richesses; des timbres venus de si loin que l’exotisme des dessins le faisait rêver; des objets divers, sons et odeurs confondus. Ainsi, il devenait riche. Riche de trésors qui lui appartenaient en propre et l’amenaient à voyager mentalement : à faire le tour du monde. Dans le temps et dans l’Histoire. Tout était enfermé dans de jolies boîtes. Il était propriétaire d’un royaume dont il avait seul la clef. Une grande idée d’aventure se frayait un chemin : – J’ai pensé devenir archéologue, découvrir des témoins fabuleux du passé, apprendre à les nommer, connaître celui ou celle qui avait fait l’objet, pour quel usage, en quelles circonstances. C’était un peu l’objectif de rassembler une collection. Elle lui permettait d’explorer des univers savants; il en savait plus que les autres, se constituant ainsi une culture d’autodidacte. Et il voulait prouver qu’on peut avoir de la valeur sans obligatoirement sécher sur les bancs d’école. L’orgueil ou une sorte de foi absolue en l’avenir le menaient par le bout du nez et lui faisaient emprunter les chemins les plus ardus. Mais combien riches d’explorations et d’imprévus! On le sait, la vie est rarement « un long fleuve tranquille ». Les changements de domiciles de la famille ont été nombreux. Chaque fois, il fallait se déraciner, perdre sa rue, la porte d’à côté, la familiarité des lieux, les amis. Comme pour beaucoup de Montréalais et de banlieusards, l’arrivée du printemps devenait synonyme de la chasse à la maison plus belle, plus grande, moins chère. L’encombrement des rues avec camions, camionnettes, voiturettes était à son paroxysme à la fin du mois de mai. Les écoliers perdaient ainsi le dernier mois de fréquentation de l’école de leur quartier et étaient inscrits dans une autre pour un mois seulement. Cette absurdité administrative a été corrigée depuis. La date butoir des déménagements est désormais fixée au 1er juillet. Le grand « dérangement » se justifiait, pour la majorité des ménages, par l’augmentation des membres de la famille. Ou par la cupidité d’un propriétaire qui exigeait une trop forte augmentation de loyer. Ces multiples déplacements même s’ils avaient lieu quelquefois dans le même quartier déstabilisaient l’enfant. Cela a compromis la création d’amitiés solides, durables, qui auraient pu lui apporter un sens d’appartenance à un milieu de vie. Il en a souffert. Il aimerait aujourd’hui pouvoir compter sur l’affection et la solidarité d’une véritable bande de camarades. Les nommer. Un ou deux amis qui auraient traversé avec lui la route de l’enfance. Cette errance a créé un trou affectif dans sa mémoire. Au sein de cette communauté familiale, chacun partageait l’espace commun, ce qui n’était pas automatiquement un malheur en soi. La promiscuité quotidienne d’une bande considérable de frères à laquelle s’ajoutait une sœur, leur énergie débordante, leurs petites mesquineries étaient une réalité animée et bruyante prompte à prendre toute la place. Chose curieuse, la famille a toujours habité à proximité d’un cours d’eau, soit un lac, soit une rivière. On comprend mieux pourquoi le peintre a cherché toute sa vie à recréer ce décor. De temps en temps, en accord avec son tempérament, il trouvait le bonheur sur cette rivière sous le prétexte d’aller pêcher; ou dans les bois environnants à tenter de reconnaître le chant des oiseaux. Parfois même, on le retrouvait à l’église paroissiale, aux heures de grand silence.Le Charles d’aujourd’hui loge la vision idéale de sa famille alors qu’il était enfant dans une bulle à part de son cerveau. Qu’a-t-il conservé de sa jeunesse? Quelles sont les maisons où il a été le plus heureux? A-t-il gardé le souvenir de rires ou de bousculades fraternelles qui pourraient encore l’émouvoir? C’est flou. Il ne permettrait pas à la tristesse, à l’injustice, de diriger sa vie. Dans l’enfance, il savait les reconnaître, les nommer, mais ne pouvait y échapper. Comme bien des artistes, comme tous les rêveurs, comme chaque idéaliste, il est clair que Carson a voulu le plus tôt possible redessiner sa vie, ajouter sur la grisaille une palette de couleurs vives. La recréer. Sa famille, comme pour tous les enfants du monde, était son univers. Jusqu’à l’adolescence, il en était solidaire et lui portait un amour sans réserve, quelquefois douloureux. Il en a suivi les règles même arbitraires, et partagé avec elle les joies, les chagrins et les drames. Quel était son destin à quinze ans? Il lui fallait suivre les règles, tristes ou joyeuses, mais imposées. Plus prosaïquement, on lui a demandé de contribuer aux dépenses de la famille, d’aller travailler. C’était, d’une certaine manière, plus important que de fréquenter l’école. En tout cas, aussi important que de perdre son temps sur un canot au milieu d’une rivière; ou de faire le fanfaron en prétendant tout connaître. Il raconte qu’à cet âge il quittait la maison de Mascouche en banlieue de Montréal, tôt le matin, faisant de l’auto-stop, à la merci du premier automobiliste qui voulait bien le faire monter. Il se dirigeait vers le parc industriel de Ville d’Anjou occuper un poste chez un manufacturier de meubles qui engageait à l’époque un millier de travailleurs spécialisés. Environ un an plus tard, il s’est un jour braqué contre un ordre de son supérieur qui voulait lui faire exécuter des tâches pour lesquelles il n’avait pas été engagé, qui le rétrogradaient. Têtu, décidé à ne pas se laisser abattre, il a décroché un emploi de l’autre côté de la rue. Chez ArtCraft, au début, il s’initie à toutes les étapes du travail de l’entreprise : assemblage, montage, emballage et expédition de lustres de bronze, de candélabres chargés de cristal destinés aux hôtels et résidences huppées. En moins de deux mois, le patron reconnaît ses qualités d’organisation et de leadership et lui confie la gérance d’un groupe d’une vingtaine de travailleurs, alors qu’il n’est lui-même qu’un adolescent. Le vendredi venu, traditionnellement jour de paye, il devait remettre la presque totalité de son salaire à son père. Il ne conservait que quelques dollars qu’il arrivait tant bien que mal à mettre de côté. Pour arrondir son pécule, il a tiré avantage de son expérience de meneur d’hommes chez ArtCraft, en mettant sur pied des équipes de jeunes qui livraient des journaux, taillaient des pelouses, déneigeaient les entrées de maison. Durant la saison des braderies ou des ventes-débarras, il se transformait en chasseur d’objets rares et précieux, vaquait à ses occupations en trônant sur sa mobylette. Cette part officieuse de ses revenus était soigneusement camouflée. Ce qui lui a permis, deux ans plus tard, de s’offrir une somptueuse embarcation à moteur et, en prime, une auto. L’argent, il le comprenait depuis longtemps, devenait la clef précieuse de son autonomie. L’un de ses grands rêves était de pouvoir un jour se procurer un voilier et de naviguer en mer à la recherche de ces lointaines îles bienheureuses dont il avait vu des images dans l’encyclopédie de la bibliothèque familiale.Il n’a pas pu réaliser ce rêve un peu fou, mais son fils Stéphane, grand lecteur de Jules Verne durant son enfance, l’a réalisé à sa place par une sorte d’osmose. Le jeune marin de 28 ans vogue depuis plusieurs années déjà, le plus souvent en solitaire, toutes voiles déployées sur les mers du monde. Rien ne semblait avoir préparé à ce destin le jeune programmeur analyste. C’est au cours d’un voyage en France comme étudiant stagiaire qu’un futur patron l’a invité à bord de son voilier pour faire plus ample connaissance. Stéphane a découvert dans un éblouissement la mer et la voile, et a décidé que c’était cette vie-là qu’il voulait mener. Il a quitté un emploi prometteur et rémunérateur pour s’initier au métier de marin et enfin prendre le large. Voilà des qualités que son père admire et qui l’émeuvent : débrouillardise, audace, initiative. Mais un fils aussi semblable, aussi aimé et qui mène une vie d’aventures inquiète le père après quelques semaines de silence, lorsque les appels ne rentrent pas, que leurs rendez-vous sont manqués. Le regard tendu du père évoque la furie des eaux qu’il craint par-dessus tout. Pour calmer une part de son anxiété, il a doté le voilier de Stéphane de la plus récente version d’un système GPS (Balise d’urgence par satellite). Charles éprouve face à l’eau en général un sentiment parfois contradictoire. Voici un souvenir d’enfance terrifiant : l’un de ses frères l’a jeté brutalement dans la section profonde de la piscine familiale pour le forcer à nager. Des adultes l’ont rescapé in extremis. Il a connu, une première fois lors d’un voyage de pêche en haute mer en République dominicaine, et une seconde fois à La Havane à Cuba, la colère d’une mer déchaînée. Et que dire de l’accident de plongée qui a failli lui coûter la vie? Cette mésaventure sera racontée plus avant dans ce récit. Malgré une certaine appréhension de son caractère violent, son attachement à la mer reste entier et admiratif. On peut en juger par la manière dont il en parle, mais surtout par la beauté troublante des nombreux tableaux qu’il a peints de fonds marins éblouissants, enchanteurs et énigmatiques. Si la vie lui paraît monotone, si elle s’essouffle au quotidien, Charles rêve à la mer et imagine sans peine un prochain départ vers un ailleurs qui devrait le ressourcer. Cette passion des voyages date de ses jeunes années. Ne dit-on pas qu’ils « forment la jeunesse »? Le tout premier voyage de Charles alors qu’il n’avait que seize ans a été aussi éloigné qu’il pouvait l’être de la carte postale ou d’une aventure idyllique. Hélas, à Jacksonville, une surprise désagréable l’attendait. Il raconte : « Non contents de m’avoir fait payer le gros prix, ils voulaient en plus que je sois le gardien de leurs enfants, pendant qu’eux allaient se promener. Je me suis révolté, j’ai refusé. Pour me punir, ils m’ont abandonné sur le terrain de camping de Jacksonville, sans tente, en promettant de me reprendre au retour. J’ai dormi sur la plage, dix jours tout seul pendant la période des Fêtes, et sans connaître l’anglais. » En désespoir de cause, il a téléphoné à son père. Et il a ajouté : Ce n’était pas la première fois qu’il vivait une mésaventure de ce genre. On peut même s’étonner aujourd’hui qu’il aime tant les voyages! Ce n’est qu’au moment du repas du soir que les parents ont réalisé que Charles n’était pas avec eux, à la maison! Se pouvait-il qu’ils l’aient oublié là-bas? Aucun membre de la famille, ni les parents ni les frères, n’avait remarqué son absence. Un policier américain s’est occupé de Charles durant toutes les heures précédant l’arrivée du père. « Ce policier m’a offert, raconte-t-il, joyeux, comme s’il s’agissait d’une bonne blague, un nombre incalculable de cornets de crème glacée. » Lorsque son père est arrivé à la nuit tombée, Charles était à la fois soulagé et heureux. Mais le souvenir en est terni : « Ce fut un retour à la maison chargé de lourds silences », relate-t-il. On éduque les garçons pour qu’ils soient de vrais hommes, sans ménagement, sans effusions, voire sans indulgence. Ils doivent se débrouiller, s’aguerrir pour la vie qui les attend et qui ne leur fera pas de quartier. Qui en souffrait le plus? Les garçons sensibles comme lui, fragiles, boulimiques d’accolades, de mots consolateurs et tendres. Il rêvait, surtout au fil du temps, que ses parents se réjouissent sans arrière-pensée des efforts et des succès de leur fils. Ces derniers n’ont pas compris ce besoin, ni combien il est toujours aussi important à ses yeux. Dans une ultime tentative d’explication et de rapprochement, Charles a écrit ce message à sa mère, qu’il a expédié comme une bouteille à la mer. « […] L’amour d’une mère est irremplaçable, écrit-il en préambule. Parfois, on a le sentiment d’un manque dans notre vie et, malgré tous mes efforts, j’ai compris que cela restera à jamais et tristement un grand vide que je ne pourrai jamais combler… » Sa missive est restée sans réponse… Balzac écrivait : « J’ai usé mes facultés à l’œuvre désespérante de l’attente… Cette longue attente du cœur, du bonheur, d’une vie rêvée m’a plus détruit que je ne le croyais. Aussi n’y a-t-il qu’un mot pour rendre ma situation : je me consume… » Charles s’est donc senti incompris. Il le déclare sans ambages aujourd’hui comme si cet aveu pouvait ramener une quelconque paix en lui. L’adolescence se traduira par une véritable rébellion. Les années ont passé avec la même quête inconsciente : un revirement de situation. Espérer qu’un jour il retrouverait des bras tendus vers lui et l’amour perdu. À l’aube de sa vie adulte, la poésie de l’enfance, l’idéalisme adolescent ont subi un dur coup. C’est comme si un loup avait rôdé dans la bergerie. Les garçons, ses frères, se transformaient eux aussi, réagissaient face à la vie avec des dents acérées; le clan qui semblait uni, indéfectible, s’est lézardé. Ils se sont distanciés peu à peu du frère du milieu, pour se créer des alliances entre eux, entre ceux qui se ressemblent. Ils se sont engagés sur des routes parallèles, parfois cahoteuses. À chacun son destin! Charles poursuit le sien, un chagrin en bandoulière. Ce n’est pas facile de traîner ce lourd bagage d’amour contrarié. À quel moment Charles adolescent s’est-il rendu compte du précipice qui s’ouvrait sous ses pas? Du fossé qui se créait irrémédiablement entre sa famille et lui? La fin de l’adolescence a créé la déchirure. Il n’était pas question de s’enfoncer dans la glaise d’un avenir sans couleurs. Lucide et audacieux, un peu fou sans doute, il a senti le besoin irrépressible d’entrer de plain-pied dans une autre vie. Ce fut « l’éloge de la fuite » avant l’heure. Abruptement. – Il est temps que je parte. On lui répondait : – As-tu pensé à ce qui t’attend? Il est allé jusqu’à donner forme à ce désir, malgré les mises en garde. Que cherchait-il à fuir? Ou plutôt que voulait-il trouver dans un ailleurs inconnu, cette existence d’adulte libre? Oui. Qu’est-ce qu’il voulait, au fond? Un endroit où il aurait eu l’impression d’être au paradis. Ce paradis s’est incarné sous la forme d’une adolescente de 14 ans, son premier amour, rencontrée sur les lieux de son travail. Il en avait tout juste 17. Il y a mis des formes. Le jeune homme sentimental alimentait sa rêverie face à une jeune fille dont la beauté un peu clinquante le bouleversait. Un agréable visage, un regard clair flattaient sa fierté de jeune mâle. Ce sera, croyait-il, l’amour éternel. Il devait démontrer à tout le monde sa maturité et son sens des responsabilités. Le jour où la jeune fille s’est fait congédier par leur commun employeur pour « manque de sérieux », l’amoureux n’a pas hésité une seconde. Solidaire, noble chevalier, il a plaidé pour elle et a finalement servi au patron cet ultimatum : « Si elle part, je pars avec elle. » Le voilà devenu un véritable héros romantique. Il est sans le moindre doute un grand amoureux et suit aveuglément les élans de son cœur. Si le prix à payer pour son émancipation et celle de sa fiancée est que cette liberté se prenne en couple marié, eh bien! c’est ce qu’il fera. De cette union qui a duré quinze ans, sont nés deux fils : Éric et Stéphane. Les premières années de leur union n’ont pas ménagé les difficultés ni à l’un ni à l’autre. Inexpérimentés, ils ont abordé la vie à deux avec toute la candeur de leur jeunesse. Ce n’est que plus tard que Charles saisira l’ampleur des combats pour leur survie. Et combien de solitude, de tristesse et de démons il a dû affronter certains jours dans l’implacable jungle humaine, quand il n’était qu’un adolescent, qu’il avait, encore tapis au fond de lui, ses peurs et ses doutes. Les années se sont succédé en colmatant les brèches. Par pudeur, il ne raconte pas tout. Il garde le silence sur les épisodes trop douloureux, dont certains ont laissé des cicatrices. Qu’il ait survécu à tout ce qui n’est pas raconté volontairement, c’est reconnaître son esprit de battant, son goût de la vie. À certaines époques, il pouvait mal tourner, mais c’est méconnaître son esprit farouchement indépendant qui n’accepte pas de dépendance, quelle qu’elle soit. Cent fois, bien sûr, la corde tendue s’est relâchée. Il a su tenir à distance les tentations de paradis artificiels et a pu maintenir le contrôle de sa vie ainsi que l’intégrité de son esprit créatif. Mais il est alors légitime de se poser la question. Comment l’artiste Carson a-t-il pu naître dans ce brouillamini, cet amoncellement de contraintes quotidiennes et domestiques? Comment la force de créer a-t-elle pu se tracer une voie en lui, s’imposer, apporter de la lumière dans sa vie? Carson est devenu à son corps défendant un personnage dont la vie mouvementée a connu un tas de rebondissements. Sa destinée semblait inscrite au plus profond de lui-même, enchevêtrée, parfois désordonnée; mais toujours – et c’est là le miracle – rafistolée, remise sur la bonne voie. Il aurait pu devenir amer, pour ne pas dire acariâtre, se plaindre de tout et perdre en route la richesse de sa pensée imaginative. Emporté malgré lui par la force du courant plus souvent qu’à son tour, blessé, meurtri, il a conservé envers et contre tout une formidable envie de vivre. Jamais vaincu. Se hissant sur le rivage avec toute l’énergie du désespoir. Tous ceux qui l’ont connu autrefois, qui le fréquentent aujourd’hui, reconnaissent et admirent chez lui cette faculté de rebondir. Jamais vaincu. C’est à se demander si chez lui les épreuves n’ont pas été le canevas d’un inépuisable imaginaire? D’un espace intime où il a pu se réfugier quand tout sombrait et qui est devenu, avec le temps, lumineux.
|
Picasso affirmait qu’il y a un artiste dans chaque enfant. « Le problème, disait-il, est de savoir comment rester un enfant en grandissant. » Laisser vivre l’enfant en soi est un talent; le laisser délirer, rêver tient du courage.Dans un certain sens, Charles Carson a réussi à conserver intacts son émerveillement, la faculté de faire jaillir la lumière de l’ombre, comme si chaque tableau était un hymne à la joie.Comme tous les enfants, bien avant l’école primaire, il a dessiné, « barbouillé », tenté de donner forme à son univers familier. Il ne disait pas : « je veux devenir peintre. » Et personne ne lui avait encore dit évidemment : « tu as du talent. » Les enfants ont un talent spontané qui semble venir tout droit d’une vie antérieure. Leurs premiers dessins maladroits lèvent souvent le voile sur des mondes poétiques quelquefois tristes, en général heureux, dont la résonance nous attendrit et nous étonne.Le talent en lui, mais que veut dire talent? est resté embryonnaire jusqu’à l’adolescence. Il ne ressentait pas « l’appel » impérieux de la création qui viendra le harceler plus tard.Mises à part des habiletés manuelles incontestables dont il faisait preuve en vieillissant, pour monter et démonter n’importe quel appareil ou mécanisme, une mémoire des concepts les plus compliqués, l’excitation d’une nouvelle idée, d’un nouveau défi, rien n’était défini, ni clair sur ce qu’il voulait vraiment devenir ou accomplir.Quel métier? Quelle profession? Qu’allait-il choisir de faire dans sa vie?Il a découvert de façon fortuite ses habiletés pour le dessin en peignant à 16 ans un portrait fidèle d’Elvis Presley qui était sans doute la plus grande vedette de l’heure.Le portrait était si troublant de vérité qu’un fan du chanteur américain n’a pas hésité à lui en offrir 400,00 $!Succès éclatant, inattendu, mais qui provoque des remous autour de lui. En lui aussi, dans sa propre tête qui bourdonne tout à coup d’une activité nouvelle, imprévue. Personne n’avait vu venir le coup! Encore moins dans sa famille.Il est très fier! Joli coup d’argent certes. Mais il découvre, surtout pour la première fois, le sentiment heureux et exaltant d’émerger, d’être un « artiste ». C’est relativement facile d’imiter en peinture la photographie d’une idole. C’est relativement facile d’exécuter, si on a quelques notions, un tableau assez bien fait. Dessiner et reproduire une œuvre exigent toutefois une bonne technique de dessin, et, si la reproduction nous émeut, voilà qu’intervient le talent.On le regardait soudain différemment, avec envie peut-être. Voilà une question qui titillait également l’artiste en devenir. Pour y répondre, il s’est attelé à la tâche de travailler à dessiner de plus en plus, de tenter de découvrir les secrets des grands maîtres de la peinture. Il s’est penché sur les reproductions comme un sage écolier, a étudié attentivement les traits de pinceaux, l’application des couleurs, leurs subtilités; il a découvert la force des jeux d’ombre et de lumière. Ce fut une immersion totale dans l’Art, une exploration qui l’a mené à se découvrir lui-même. Au cours des années, il va collectionner un nombre impressionnant de livres d’art. « J’en ai possédé des milliers! » Il regrette d’avoir dû s’en défaire lorsqu’il a décidé de s’installer en Colombie. Le jeune artiste qui apprend facilement retient tout. Il décide de travailler d’arrache-pied.« Le travail est la loi de l’art et de la vie », selon l’un des principes inexorables de La Comédie humaine de Balzac. Afin de tester ses capacités, d’évaluer ses limites, il a reproduit des tableaux célèbres cent fois plutôt qu’une. Il a peint La Joconde si souvent qu’il en est arrivé à reconnaître Leonardo da Vinci sous les traits de la jeune femme énigmatique. Un auto-portrait. « Je crois que cet immense génie s’est travesti pour nous confondre durant des siècles. Pourquoi pas? » suggère-t-il admiratif. Sans maître véritable, dans quel ordre pouvait-il affronter la nouvelle discipline que lui imposait la découverte fortuite de son talent? Comment toucher au cœur et traverser le Temps? Comment plus simplement incarner sur la toile vierge ce qu’il porte en lui? Ces choses à dire qui témoignent de la beauté fragile du monde, quel serait le langage, « son » langage qui pourrait être à la fois évocateur et subliminal? Les quelques rares dessins de cette époque qui ont résisté au temps, alors que l’artiste était au tout début de la vingtaine, nous entraînent dans des sous-bois où l’ombre et la lumière se côtoient avec aisance; près des ruisseaux tumultueux qui serpentent, des haies triomphales de peupliers. La manière est académique, loin encore de sa liberté actuelle. Il cherchait à reproduire ce qu’il avait sous les yeux, couleurs et formes, comme un peintre du dimanche installé sagement au centre du paysage. On l’imagine aisément l’œil rivé à sa fenêtre, ou le chevalet planté dans le champ, occupé à débusquer les tons fondants de l’automne, les éclats du soleil mourant entre les feuilles des arbres. Un peu comme chez les impressionnistes, sa palette devait regorger de couleurs répandues directement du tube. Et c’était déjà là, dans ces premiers balbutiements, la découverte d’un plaisir total. Le jeune artiste sentait confusément qu’au-delà de ce sous-bois, en amont du ruisseau, il existait d’autres choses. Non pas uniquement à photographier et à copier. Des choses plus importantes, plus graves à raconter. L’incident du premier succès dû à Elvis Presley est clos pour l’instant. Charles doit désormais passer aux choses dites sérieuses, notamment installer leur appartement à l’Île-Saint-Jean. La survie alimentaire quotidienne de sa jeune famille occupait toute la place. Lui qui rêvait d’autonomie et de liberté s’est vu bien vite ramené à la réalité. Les responsabilités étaient importantes pour un jeune homme sans carrière, sans métier véritable, qui ne devait compter que sur lui-même pour s’en sortir. « Un jour j’ai frappé à la porte de ma voisine parce que ça faisait trois jours que je n’avais pas mangé. Le bébé ne manquait de rien, on lui avait même préparé une très jolie chambre. » Le couple était, lui, privé de ses rêves de belle vie! « C’en était fini du bateau, de l’auto, de la motoneige… », se rappelle Charles. Adieu la lune de miel et le romantisme des premières étreintes. Sa fierté est mise à dure épreuve. Il doit trouver une solution. Selon les valeurs de l’époque, c’est à lui de faire en sorte que la famille s’échappe de ce bourbier. Heureusement, son imagination est étonnante et va le servir avec bonheur. Il fait de tout avec rien, récupère, recycle, restaure, pour ne pas dire, réinvente. « On avait trois chaises de métal. Avec un rouleau de fil électrique monté sur bobine en bois, j’ai fabriqué une table. Je la revois encore toute capitonnée, en cuir, de style anglais! De toute beauté! Quelle harmonie! », conclut-il, ironique. Il n’a ménagé aucun effort comme concierge pour satisfaire son employeur, y compris pour exécuter les tâches les plus sordides. Le souvenir est violent : « Je pelletais d’un côté, je vomissais de l’autre pour venir à bout d’une canalisation d’égout bouchée », se souvient-il avec horreur. Dans la même période, à l’aube, il exécutait un aller-retour d’une heure et demie en auto-stop pour nettoyer à la serpillière les planchers d’un centre commercial. Il en revenait les mains couvertes d’ampoules. Mille et un métiers. Mille et une misères. C’est le sort d’un homme qui n’a pas complété d’études supérieures et dont les journées passent à satisfaire les premières nécessités et à laisser le rêve endormi. Qu’en est-il des activités artistiques? Fort de l’énergie de sa jeunesse, il réussit à maintenir vive la flamme de sa passion. En 1978, malgré tout, le rêveur entêté réalise sa première exposition de gravures sur verre avec juxtaposition de couleurs, à la Galerie Verte, à Rosemère. On était encore loin de la notoriété internationale! L’artiste devait continuer de chercher du travail pour assurer la subsistance de la famille. Il n’avait peur de rien; lorsqu’il s’agissait de gagner sa vie, l’audace était sa première qualité. Il s’est retrouvé notamment au volant d’un camion de déneigement de la Ville de Montréal. Or, il ne connaissait pas la conduite manuelle! Il avait répété les gestes de changement de vitesse la nuit précédente. L’année 1983 marque le retour de la petite famille dans les banlieues de son enfance : Repentigny, Blainville et puis Sainte-Thérèse. Ce sont des retrouvailles en quelque sorte d’une partie de son passé, et, dans ce décor familier, il croit être mieux armé pour colmater les brèches dans sa vie amoureuse. En 1988, la famille aménage dans un secteur huppé de la banlieue montréalaise, à Sainte-Thérèse-en-Haut, dans une luxueuse maison « canadienne ». Une période florissante financièrement. Les apparences sont trompeuses : dans ce décor de rêve, le couple, de plus en plus, va à vau-l’eau. Les tensions augmentent. En même temps, le jeune artiste s’était engagé dans plusieurs voies, essayant de trouver dans l’action créatrice une sorte de consolation, voire une fuite. Toute cette activité alimentait son bagage technique. Sans nier les influences de son époque sur le plan pictural et plastique, il a proposé les résultats de ses trouvailles : outre la peinture sur verre, il explorait la peinture à l’envers, le verre juxtaposé sur toile, etc. La vie poursuivant son cours apportait son lot de plaisirs aussi. Charles a concrétisé un vieux fantasme, celui de posséder une Rolls-Royce, le summum symbolique de la grande vie. « Cette vieille voiture d’occasion, à part le prestige de son nom, n’avait pourtant rien d’extravagant. Pour moi, c’était un jouet avant tout. » Il en soignait les accessoires, frottait affectueusement les chromes. Comme il avait tout appris des voitures et de leur entretien au garage familial, il connaissait sa vieille Rolls comme sa poche, de son moteur les moindres sursauts et ronronnements. Il aurait pu, à l’instar À force d’arpenter les marchés aux puces, les étalages des brocanteurs, il avait développé un œil d’expert véritable. Il achetait, en négociant ferme, des objets et meubles qu’il vendait à son tour, aux clients avisés. Il en tirait, grâce à son talent de vendeur, un bénéfice intéressant. Plus importante que celle des objets domestiques, il s’était en même temps constitué une enviable collection d’œuvres d’art parmi lesquelles figuraient des Marc-Aurèle Fortin, Stanley Cosgrove, Léo Ayotte, René Richard, une murale de Paul (Tex) Lecor; des Borduas, Ferron, Bellefleur et Lemieux; une tapisserie de Picasso, et plusieurs autres. Un piano demi-queue de style Queen Anne dont les touches étaient du pur ivoire a longtemps trôné chez lui. Son fils Stéphane y exerçait ses dons naissants de musicien. L’ébénisterie, le rembourrage, la restauration de meubles et de tableaux anciens, la sculpture d’ornements sur les encadrements, la pose de feuilles d’or, la décoration intérieure de résidences huppées, voilà quel était le menu d’une partie de ses occupations. Avec son partenaire Michel De Leséluc, il a décoré la discothèque montréalaise : Les foufounes électriques, un lieu très branché de la vie nocturne, à cette époque. Des salles de ventes aux enchères aux galeries d’art, il apprend tout par lui-même, en se renseignant auprès d’experts, bien sûr, pour ne pas commettre d’erreurs, se pose en spécialiste et s’attache une jolie clientèle. C’est ainsi qu’il va peaufiner une partie des talents qu’il porte en lui. Son principe est simple : « Si quelque chose a été fait par un humain, c’est que l’être humain est à même de le comprendre. Je peux donc le faire moi aussi. » Parmi ses découvertes, prédomine le travail d’un certain artiste qui l’a toujours fasciné et à qui il porte une attention bienveillante et admirative. Il s’agit de l’œuvre peinte de Christo Stefanoff, logée dans la partie inférieure du Cyclorama de Jérusalem à Sainte-Anne-de-Beaupré. « Stefanoff a tout au long de sa vie, (1898-1966), créé une œuvre conséquente, exceptionnelle et magistrale. Dessins d’apocalypse, de ghettos, d’amas de corps, de scènes de guerre. On ne peut pas rester indifférent face à ces chefs-d’œuvre d’un artiste pourtant méconnu. » Il lui a rendu hommage en interprétant deux de ses œuvres à sa manière, c’est-à-dire à la manière carsoniste, dans la Trahison de Judas et La fin d’un cycle et la naissance du carsonisme. Il lui faut l’action, mais aussi la contemplation indispensable au ressourcement de son imaginaire créatif des 30 dernières années. Depuis longtemps, il engrange des images, des sensations, une multitude de signaux. « Mon plus grand bonheur était et est encore de m’asseoir devant un vieux mur en pierres, d’y découvrir des objets, des personnages, de me raconter des histoires. » Il a confié cela un jour à l’historien d’art Guy Robert qui lui a rappelé que Léonard de Vinci faisait de même. Les rochers, un simple caillou, une racine d’arbre, les arbres eux-mêmes dévoilent, à qui sait regarder, beaucoup d’éléments d’inspiration. Les pierres trouvées sur la plage, polies par le temps et la vague, sont des témoins d’une grande agitation sous-marine, inscrite dans leurs pores, et dont leurs strates gardent la mémoire. Les bois blanchis par le sel de la mer, le flux et le reflux de la vague offrent des formes douces, singulières. Qui sait s’ils ne sont pas issus du naufrage d’un navire de brigands? « Le bon Dieu est un grand artiste! » s’exclame-t-il, ému. Les murs en pierres des champs, couverts de vigne et de ronces, les plus délabrés même, sont émouvants quand on sait imaginer les mains pleines d’ampoules qui les ont assemblés patiemment. Il y a longtemps. Parfois de l’aube jusque tard dans la nuit. Au cours de ses nombreux voyages en France, il a été plus attiré par ces témoins simples du passé que par n’importe quel autre élément. « Quelquefois, il apparaît plus profitable de suivre sur un mur le voyage d’une tache de soleil que d’écrire des lettres d’affaires… », confiait l’écrivain Julien Green, dans son Journal. Carson a toujours admiré la vie simple des paysans, leurs vertus de patience et de résilience. Il mentionne les dessins fabuleux des grottes de Lascaux en Dordogne, qui datent de 15 000 ans av. J.-C. et fascinent le monde entier depuis leur découverte en 1940. Selon lui, les habitants de ces grottes ont été inspirés directement par les formes apparaissant sur les reliefs des murs. « Ce que ces hommes ont vu dans la pierre leur a peut-être servi de canevas », suggère Carson. Le mur rappelait peut-être l’animal chassé. C’est ainsi qu’il imagine la forêt profonde, le fond des mers ou ses rives, les mouvements de vagues éternels et uniques. Rien ni personne ne peuvent intervenir dans l’ordre de ces choses-là, dans cette force inébranlable. L’arbre, pour sa part, plonge ses racines profondément et ne quitte plus la terre qui le nourrit. Il prend la fuite par le réseau des branches et des feuilles, le plus haut, le plus loin possible. Cette liberté idéale, faite de stabilité et de légèreté, est une conquête quotidienne pour l’artiste. C’est ainsi qu’il aimerait vivre. Avec ses contradictions naturelles et l’impératif besoin de créer, de temps en temps, il faut bien le dire, il sacrifie tout cela, momentanément, au profit d’une femme, au nom d’un amour. Il est clair que la routine, la quotidienneté, l’enfermement, fût-ce par amour, le prive de son oxygène. Mais, en même temps, il s’y complaît, il en a besoin. Le grand Maître Deshimaru disait : « Il y a le grand ego, celui qui recherche liberté, sagesse, calme et silence et regarde l’autre, le petit ego de tous nos soucis. » Cette dualité, Charles Carson en est à la fois conscient et victime. Pour s’adapter à la routine quotidienne, à ses contraintes, à ses joies aussi, admet-il, il lui a fallu revenir sur des pans de sa vie, leur trouver un sens. En d’autres mots, atteindre une espèce de maturité en mettant derrière lui ce qui a failli le détruire… Sur ce passé où il a grand peine à revenir, des éclats de voix lui parviennent quelquefois, des images floues comme des photos pâlies dormant au fond d’un tiroir. Dans des moments de tristesse, Charles ouvre ce tiroir, il sait ce qu’il va y trouver; parmi les photographies, se trouve celle de l’un de ses frères, Marcel, le plus aimé. Alors Charles cherche quelque chose dans son visage, dans sa tenue, quelque chose qui aurait dû l’avertir du danger. Sa souffrance devant cette impossibilité de remonter le temps s’est assoupie, mais pas pour toujours. Alors, il reste là à rêver devant ce portrait fané évoquant celui avec qui il pêchait, celui avec qui il se sentait bien. Ce frère portait en lui une forme d’exaltation qui se traduisait, entre autres, par le culte d’Elvis Presley. Le pantalon à pattes d’éléphant, la chemise moulante, les cheveux gominés, le spectacle en valait la peine et les deux frères en riaient de bon cœur. – Viens m’écouter. Je vais te chanter Don’t be cruel. Et il s’installait dans la cour arrière sur le balcon à faire semblant que c’était une scène, un simulacre de micro entre les mains. Une foule hystérique face à lui. La foule, c’était Charles. Charles qui l’applaudissait et sifflait. « Je pense que ce qui nous unissait, c’était le plaisir pur de faire des choses ensemble, sans se juger, sans se jalouser. » Ce plus jeune frère était aussi « un grand cœur », un hypersensible. Et puis un jour, Marcel s’est marié, est devenu père. C’était pour lui le plus grand des bonheurs. Mais la fragilité créée par le remous des relations conjugales, le risque de perdre l’amour de sa vie, son enfant, a fait de lui un homme pétri de douleur, incapable de se battre. Il macérait dans sa mélancolie et son impuissance. De mauvaises influences, la drogue ont eu raison de son désir de vivre. – Il est allé voir le film Kramer vs Kramer, il en est sorti bouleversé, se souvient Charles. Déjà il laissait entendre qu’il voulait mettre fin à ses jours. – On ne le prenait pas au sérieux, évidemment, reconnaît-il, la gorge nouée. Il assistait impuissant à la détérioration du courage de son frère. De ses forces vives. Inconscient de l’éminence du drame. Marcel se confiait par bribes sans jamais aller vraiment au fond de son cœur : les mots sont si rares quand la souffrance est trop grande. Qui pouvait lire dans une boule de cristal que le jeune homme avait tout planifié? Surtout quand on est sûr, comme Charles l’était, que l’amour est le meilleur des remparts. Ce frère aimé a choisi un beau matin de s’enlever la vie, dans son auto, dans un bois isolé. La solitude de ce choix. Sa douleur intenable. Le froid. Il lui fallait pourtant continuer à vivre. Charles l’a fait en enfermant son chagrin en lui-même. Un beau chagrin dans un écrin de nacre scellé et muet comme une tombe. L’affection fraternelle est à jamais disparue et, nulle part dans la famille, il ne trouve quelqu’un avec qui il pourrait partager sa douleur. Le départ absurde du petit frère alimente une plaie vive. Refermons le tiroir. La peinture a été le pivot des actions de la deuxième partie de sa vie, une passion, un exutoire jusqu’à un certain point. Elle a aussi canalisé sa quête d’absolu et de bonheur. C’est ainsi que la vie vaut d’être vécue, c’est ainsi qu’il voulait poursuivre sa route. Peindre ne veut pas dire absolument choisir l’indigence. La bohême est un cliché. La majorité des peintres, s’ils ont le choix, optent pour la réussite, sinon la gloire. C’est prosaïquement le moyen de gagner sa vie, et d’entretenir celle des autres, comme le font tous les artisans, tous les entrepreneurs. Faut-il vraiment choisir la misère quand on est peintre? Au nom de quoi? La liberté? Malheureusement, beaucoup d’artistes y sont contraints. Mal armés pour défendre leurs droits, timides lorsqu’il s’agit de se mettre en évidence, parfois jouant la carte du mépris des préoccupations matérialistes. L’art pictural est une affaire comme une autre avec sa stratégie de développement, ses rouages et ses contraintes. Le simple mortel ému devant la grâce du talent ne voit qu’un artiste, sa sensibilité, les vibrations qui le touchent. En réalité, un peintre qui consacre sa vie à son art est, en quelque sorte, le président-directeur général de sa propre entreprise. Il doit s’entourer d’une équipe qui comblera les lacunes de sa gestion. Et apprendre surtout à faire confiance. La pureté du geste de créer est malheureusement, il faut bien le reconnaître, entachée souvent d’exploitation et d’abus par des rapaces avides et sans scrupules. Pour s’y retrouver dans cette jungle, car c’en est une, et pour ne pas être dupe, l’artiste comme le public en général doit être renseigné. Qu’il s’agisse de littérature : lire Victor Hugo ou Saint-Denys Garneau. De musique : écouter du Mozart ou du Debussy. Il faut savoir regarder un tableau de Matisse pour le suivre dans sa démarche. De même que tous les autres génies qui dorment dans les musées, ceux qu’il faut découvrir dans les expositions! Voilà qui contribuera à forger des têtes bien faites. « Les enfants sont comme des éponges et se gonflent sans difficulté au contact de la beauté. » Les pédagogues ont le devoir de les aider à décoder le langage des grands maîtres qui ont ouvert des voies et inspiré les générations suivantes d’artistes jusqu’à ce jour. « En grandissant, les enfants seront heureux d’appartenir à un monde où la création rend meilleur. » Est-ce que l’art peut changer le monde? « Si on veut évoluer en tant que peuple, on doit respecter le travail, le talent des artistes, écouter ce qu’ils ont à dire. » Il entend par là qu’une des manières de transformer notre environnement, d’influencer la pensée humaine consiste à saisir l’intuition qu’un artiste manifeste dans son œuvre, qu’elle soit peinte ou écrite. Cette intuition permet de mieux percevoir l’avenir et les transformations qui s’amorcent. De temps en temps, à travers certains mouvements de pensées, des tentatives de séduction, même de provocation, le démon de l’insensé fait son apparition. « Des excréments collés dans l’époxy ne sont pas de l’art. Le message de Piero Manzoni qui déféqua dans 90 boîtes de conserve en 1961, sur lesquelles fut inscrit merde d’artiste en fait foi. Près de 45 ans plus tard, qu’ont donc compris les collectionneurs du message de l’artiste? Pas grand-chose. Pour être dans le coup, ils se sont procuré ces boîtes à 30 500 euros pièce! « De même, ajoute-t-il avec colère, lorsque le Musée national du Canada fait l’acquisition d’un tableau de 1,8 million pour trois lignes de couleur sur une toile, cela devient indécent. » Les gens ordinaires ne comprennent rien, pensent les apôtres de l’hermétisme? « Qu’y a-t-il à comprendre, sinon qu’on les prend pour des imbéciles », ajoute Carson. Nous sommes allés ensemble à Toronto visiter une exposition nationale de galeries d’art. Nous allions d’un kiosque à l’autre, remplis d’admiration pour certains travaux. À cette exposition, il aurait aimé être surpris, excité, motivé. Carson est respectueux, on le surprend rarement à critiquer les autres. Mais, soudain, n’y tenant plus, il traite de « barbouillage » un tableau immense qui se dresse devant nous. Il est indigné. « Le ridicule ne tue pas heureusement, car plusieurs seraient morts. » Il ajoute : « Ce n’est pas parce qu’on a atteint une renommée qu’on peut faire n’importe quoi! Il faut être sensible aux gens qui nous regardent et veulent nous comprendre, les respecter, donner le meilleur de nous-même. L’art n’est pas un geste banal ou insignifiant, c’est la responsabilité de l’artiste de se surpasser. » Nous sommes placés soudain devant un tableau peint en jaune serin uni, comme une publicité de compagnie de peinture, et qui est l’exemple parfait de ce qu’il vient d’énoncer. Plus tard, il s’est exprimé sur autre chose de plus intéressant : « Le traitement des couleurs me fait penser à William Turner », a-t-il dit, admiratif. Peindre est un apostolat pour celui qui creuse les mystères, ne se satisfait pas des apparences, cherche au-delà du réel un trésor enfoui. Le journaliste colombien, Gustavo Tatis Guerra, rapportait dans le quotidien El Universal, en 1994, un entretien qu’il avait eu avec Carson : « On retrouve dans vos œuvres toutes les couleurs de la planète, des plus fortes aux plus ternes, de la voûte céleste aux profondeurs des volcans qui vivent inconsciemment dans les entrailles de l’homme. Le vide entre deux infinis : le ciel et la terre. Pure peinture! Un véritable artiste n’est jamais au repos intellectuellement. Avec sa sensibilité particulière, toutes les fibres de son être tendent à saisir le monde qui l’entoure, à en comprendre les mouvements qui peuvent avoir une incidence sur son art. Au cours d’une promenade dans la ville, au jardin ou en forêt, il ne peut pas laisser ses yeux se reposer, ni sa tête ni son cœur, emporté qu’il est par les beautés; quelquefois touché par la laideur, le mal, le désespoir sous-jacent qu’il perçoit. Tout lui sert, pour le meilleur et pour le pire. Les faciès crispés sous le vent, la tendresse de certains regards, la rudesse d’une falaise ou la sérénité d’un champ de blé. Les formes infinies et les couleurs innombrables de la neige, composées, décomposées, de la blonde abeille, du noir corbeau. Ce qui se voit, ce qui se cache. Et même les odeurs sont comme autant d’éléments permettant un retour sur des paysages d’automne, sur le linge propre séché au vent. Il se les approprie en pensant sans forfanterie qu’il pourra : « peindre un état d’âme et non pas une réalité pour introduire l’idéal dans l’art », comme l’écrivait Pearl Buck. En cette fin de mois de novembre 2007, le Jardin botanique de Montréal où nous nous promenons, Carson et moi, est peu fréquenté à cette heure du jour. Dehors, c’est la grisaille humide et mordante du début de l’hiver. Dans la grande serre, il s’est attardé d’abord aux effluves de l’air moite : « On se croirait sous les tropiques. On est dans un autre monde. » Il est ravi de ce dépaysement inattendu. Le corps tout à coup se détend, ne se défend pas. La respiration se fait calme, plus profonde. Il avance précautionneusement sur le petit sentier, s’incline ou lève la tête à tout moment devant la majesté de certains arbres, la beauté des fleurs : « On dirait que c’est peint à la main », observe-t-il sans cacher son étonnement en prenant délicatement un pétale entre ses doigts. « Pour moi, venir ici, retrouver un contact intime avec une nature luxuriante, c’est comme visiter un musée ou m’aventurer dans la jungle. Dans les deux cas, on doit y faire son chemin dans le silence. » Au cours de notre promenade cet après-midi-là dans le Jardin aux mille merveilles en plein cœur de la ville, il a fait preuve d’une bonne humeur débordante. D’un certain bonheur de vacances. L’ambiance chaude et douce des serres le réconfortait. «Une chromatique harmonieuse et audacieuse à la fois, des jeux de transparences et de profondeurs, une composition dynamique et un sens de l’invention constamment renouvelé. Voilà la recette gagnante qui propulse l’artiste de succès en succès. » Petit retour sur le passé, puisqu’il faut bien comprendre comment le peintre Carson a traversé près d’un quart de siècle entre la douleur et la gloire, entre le deuil de l’enfance et la renaissance de la maturité. |
Un homme devient plus sûr de lui, du moins en vieillissant, mais, comme bien des êtres qui ont une intelligence sensible, Charles Carson n’a jamais cessé de s’autocritiquer, de douter, n’a jamais perdu le besoin d’être rassuré.
|
Charles Carson, La volonté de laisser sa trace…
Carson est aujourd’hui reconnu, au niveau international, pour ses créations lumineuses aux couleurs éclatantes, qualifiées de « carsonisme » par les historiens et experts en art, et ce, pour son évidente créativité, une facture nouvelle, la transparence et la sonorité de ses juxtapositions de couleurs, exécutées avec force et élégance. Il a non seulement créé un nouveau mouvement, mais particulièrement une nouvelle façon de faire en usant d’une écriture complètement Charles Carson analyse, expérimente, étudie et recherche sans relâche. Il se laisse ensuite porter par son intuition. Il transpose très souvent ses émotions dans un style complètement abstrait, souvenir d’une époque où les vitraux exerçaient sur lui une véritable fascination. Il juxtapose la pâte colorée de main de maître, spontanément, à la spatule. L’artiste est guidé, à ces moments là, par l’inspiration la plus pure. La lumière qu’il transpose et la qualité chromatique du résultat qu’il présente dans ses mosaïques nous permettent de voir à quel point il fut imprégné aussi, à une autre époque de sa vie, par la longueur d’onde de la lumière équatoriale. Champlain Charest observait, en parlant de l’oeuvre de Charles Carson : « Il y a un sens au tableau, un endroit où le regard s’accroche, converge vers le centre de ce tableau-là, tel qu’on le retrouve chez les peintres abstraits : donc, pour moi, la lumière vient d’en arrière du tableau, passe au travers et se projette devant soi. » […] « Non seulement il est |
Pour sa part, Christian Sorriano, président de Drouot Cotation à Paris, expert à l’Union Française et à l’Union Internationale des experts en 2009, concluait dans son expertise sur plusieurs oeuvres de l’artiste : « À l’écart des modes et de la facilité, Charles Carson décline toutes les facettes uniques de son immense talent poétique, en offrant dans chacune de ses oeuvres, un souffle de vie, sa vie, afin qu’elles interrogent et réjouissent l’oeil et l’esprit des connaisseurs qui les accrochent sur les murs de leur quotidien. Charles Carson a creusé son sillon vers la postérité artistique, car aujourd’hui on dit c’est un Carson, comme on dit c’est un Picasso, un Matisse, un Warhol, un Basquiat et tous les autres artistes immortels2. » Une brillante analyse du « carsonisme » nous a aussi été proposée dans le Fine Art magazine au printemps dernier. Elle permet aux collectionneurs de découvrir une autre facette, révélée cette fois par les plumes expérimentées et les regards incisifs de Jamie Ellin Forbes et Victor Bennet Forbes. Un véritable joyau littéraire ! En page couverture, faisant partie des « héros de la créativité », on retrouve Charles Carson. « L’oeuvre Vibrations florales, du mouvement Mosaïque de Carson, est une véritable explosion de joie. Comment l’artiste réussit-il à capter l’énergie florale et à la traduire dans une proposition complexe de sonorité. Il ne révèle aucun secret, pas plus que ce que vous auriez appris des pensées de Pollock dans ses gestes d’éclaboussures de peinture, ou si Vincent savait vraiment qu’il composait sa célèbre Nuit étoilée. Personne ne le sait vraiment, mais ce que nous savons de Carson c’est qu’il voue, lui aussi, entièrement sa vie à la peinture3. ». |
Charles Carson a été intronisé Maître en beaux-arts de l’Académie Internationale des Beaux-Arts du Québec en 2007 et honoré comme Artiste de l’année 2009 lors des galas ACADEMIA XXI tenus au Musée des beaux-arts de Montréal. Charles Carson réussit toujours à nous étonner, par sa peinture oui, mais aussi par son implication dans différents événements dans lesquels il canalise son énergie débordante. « Charles Carson fait incontestablement partie des grands peintres de ce monde. » *1- Extrait de la biographie CARSON, sa vie, son oeuvre, « Anne Richer rencontre… Champlain Charest, médecin-restaurateur, grand collectionneur de vins, amoureux collectionneur d’art ». http://www.iparcours.com/champlain-charest-suite *2- Cotation agréée 2011-2012 au cours du marché de l’art – par Christian Sorriano. *3 Traduction du texte de Jamie Ellin Forbes et Victor Bennet Forbes, à lire dans la version originale. Charles Carson « Heroes of creativity » Carson… to the ism, Fine Art Magazine, printemps 2009 USA. *4- Un tableau de Charles Carson est reproduit sur l’étiquette d’un vin de la maison Nudant en bourgogne. www.domaineNudant.com |